Що таке опера у музиці: виникнення жанру. Оперний жанр у творчості композиторів ХІХ століття Структура оперного твору

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти РФ

Магнітогорський Державний Університет

Факультет дошкільного виховання

Контрольна робота

з дисципліни «Музичне мистецтво»

Опера як жанр музичного мистецтва

Виконала:

Мананнікова Ю.А.

Магнітогорськ 2002

1. ВИНИКНЕННЯ ЖАНРУ

Опера як музичний жанр виникла завдяки злиттю двох великих та найдавніших мистецтв – театру та музики.

«...Опера - мистецтво, яке народжене взаємозакоханістю музики та театру,-- пише один із видатних оперних режисерів нашого часу Б.А. Покровський.- Вона схожа і на театр, виражений музикою».

Хоча музика і використовувалася в театрі з античних часів, проте опера як самостійний жанр з'явилася лише на рубежі XVI-XVII століть. Сама назва жанру - опера - виникла близько 1605 року і швидко витіснила попередні назви цього жанру: "драма через музику", "трагедія через музику", "мелодрама", "трагікомедія" та інші.

Саме в цей історичний момент склалися особливі умови, що дали опері життя. Насамперед це була цілюща атмосфера епохи Відродження.

Флоренція, де найперше на Апеннінах розквітли культура та мистецтво Ренесансу, де розпочинали свій шлях Данте, Мікеланджело та Бенвенуто Челліні, стала батьківщиною опери.

Виникнення нового жанру безпосередньо з відродженням у буквальному значенні давньогрецької драми. Невипадково перші оперні твори називалися музичними драмами.

Коли наприкінці XVI століття навколо освіченого мецената графа Барді утворився гурток талановитих поетів, акторів, учених та музикантів, ніхто з них не думав про якесь відкриття у мистецтві, а тим більше у музиці. Головною метою, яку поставили собі ентузіасти Флоренції, було повернути до життя драми Есхіла, Евріпіда і Софокла. Однак для постановки творів давньогрецьких драматургів був потрібний музичний супровід, а зразків такої музики не збереглося. Ось тоді й було вирішено вигадати власну музику, відповідну (як автором представлялося) духу давньогрецької драми. Так, намагаючись відтворити античне мистецтво, вони відкрили новий музичний жанр, якому судилося зіграти вирішальну роль історії мистецтва,-- оперу.

Першим кроком, зробленим флорентійцями, було перекладення невеликих драматичних уривків музику. В результаті на світ з'явилася монодія(будь-яка одностайна мелодія, що ґрунтується на одностайності область музичної культури), одним із творців якої виступив Вінченцо Галілей, тонкий знавець давньогрецької культури, композитор, лютніст і математик, батько геніального астронома Галілео Галілея.

Вже перших спроб флорентійців було характерне відродження інтересу до особистих переживань героїв. Тому замість поліфонії у тому творах став переважати гомофонно-гармонічний стиль, у якому основним носієм музичного образу є мелодія, що розвивається щодо одного голосі і супроводжувана гармонійним (акордовим) акомпанементом.

Дуже характерно, що серед перших зразків опери, створених різними композиторами, три були написані на той самий сюжет: в основі його лежав грецький міф про Орфея і Еврідіка. Дві перші опери (обидві називалися «Еврідіка») належали композиторам Пері та Каччіні. Однак обидві ці музичні драми виявилися вельми скромними дослідами в порівнянні з оперою Клаудіо Монтеверді «Орфей», що з'явилася в 1607 році в Мантуї. Сучасник Рубенса та Караваджо, Шекспіра та Тассо, Монтеверді створив твір, з якого фактично і починається історія оперного мистецтва.

Багато з того, що лише намітили флорентійці, Монтеверді зробив закінченим, творчо переконливим та життєздатним. Так було, наприклад, із речитативами, вперше введеними ще Пері. Цей особливий вид музичного висловлювання героїв мав, на думку його творця, максимально наближатися до розмовної мови. Однак тільки у Монтеверді речитативи набули психологічної сили, яскравої образності, стали справді нагадувати живу людську мову.

Монтеверді створив тип арії ламенто -(скаржна пісня), геніальним прикладом якої стала скарга покинутої Аріадни з однойменної опери. "Скарга Аріадни" - єдиний фрагмент, який дійшов до нашого часу з усього цього твору.

«Аріадна чіпала тому, що вона була жінка, Орфей - тому, що він проста людина... Аріадна збуджувала в мені справжнє страждання, разом з Орфеєм я благав про жаль...» У цих словах Монтеверді висловив не лише своє творче кредо , але й передав суть тих відкриттів, які зробив у музичному мистецтві. Як справедливо вказував сам автор "Орфея", до нього композитори намагалися складати музику "м'яку", "помірну"; він намагався створювати насамперед музику «схвильовану». Тому головним своїм завданням він вважав максимальне розширення образної сфери та виразних можливостей музики.

Новий жанр - опера - ще мав утвердитися. Але відтепер шляхи розвитку музики, вокальної та інструментальної будуть нерозривно пов'язані з досягненнями оперного театру.

2. ОПЕРНІ ЖАНРИ: ОПЕРА-СЕРІА ТА ОПЕРА-БУФФА

Виникнувши в італійському аристократичному середовищі, опера незабаром поширилася у всіх великих європейських країнах. Вона стала невід'ємною частиною придворних свят та улюбленою розвагою при дворах французького короля, австрійського імператора, німецьких курфюрстів, інших монархів та їх вельмож.

Яскрава видовищність, особлива святковість оперного спектаклю, яка вражає завдяки поєднанню в опері практично всіх мистецтв, що існували на той час, чудово вписувалися в складний церемоніал і побут двору і верхівки суспільства.

І хоча протягом XVIII століття опера стає дедалі демократичнішим мистецтвом і великих містах, крім придворних, відкриваються загальнодоступні оперні театри для широкої публіки, саме смаки аристократії понад століття визначали зміст оперних творів.

Святкове життя двору та аристократії змушувало композиторів працювати дуже інтенсивно: кожне свято, а іноді просто черговий прийом високих гостей неодмінно супроводжувалися оперною прем'єрою. «В Італії, – свідчить історик музики Чарлз Берні, – на оперу, вже раз почуту, дивляться як на торішній календар». За таких умов опери «випікалися» одна за одною і зазвичай виявлялися схожими одна на одну, принаймні за сюжетом.

Так, перу італійського композитора Алессандро Скарлатті належить близько 200 опер. Однак заслуга цього музиканта, звичайно, не в кількості створених творів, а в тому насамперед, що саме в його творчості остаточно відкристалізувався провідний жанр та форми оперного мистецтва XVII – початку XVIII століть серйозна опера(Опера-серіа).

Сенс назви опера-серіалегко стане зрозумілим, якщо ми уявимо рядову італійську оперу цього періоду. Це була помпезна, надзвичайно пишно оформлена вистава з безліччю різноманітних вражаючих ефектів. На сцені зображалися «справжні» батальні сцени, стихійні лиха чи незвичайні перетворення міфічних героїв. А самі герої – боги, імператори, полководці – поводилися таким чином, що вся вистава залишала у глядачів відчуття важливих, урочистих, дуже серйозних подій. Оперні персонажі робили незвичайні подвиги, руйнували ворогів у смертельних битвах, вражали своєю надзвичайною хоробрістю, гідністю та величчю. При цьому алегоричне зіставлення головного героя опери, настільки вигідно представленого на сцені, з високопоставленим вельможею, на замовлення якого писалася опера, було настільки очевидним, що кожна вистава перетворювалася на панегірик знатному замовнику.

Часто у різних операх використовувалися одні й самі сюжети. Наприклад, тільки на теми з двох творів - "Шалений Роланд" Аріосто і "Звільнений Єрусалим" Тассо - були створені десятки опер.

Популярними літературними джерелами були твори Гомера та Віргілія.

У період розквіту опери-серіа сформувалася особлива манера вокального виконання - бельканто, заснована на красі звучання та віртуозному володінні голосом. Проте нежиттєздатність сюжетів цих опер, штучність поведінки героїв викликали багато нарікань серед любителів музики.

Особливо вразливим цей оперний жанр робила статична, позбавлена ​​драматургічної дії структура вистави. Тому арії, в яких співаки демонстрували красу свого голосу, віртуозну майстерність, публіка слухала з величезною насолодою та інтересом. На її вимогу арії, що сподобалися, неодноразово повторювалися «на біс», речитативи ж, сприймані як «навантаження», настільки не цікавили слухачів, що під час виконання речитативів вони починали голосно розмовляти. Вигадувалися й інші способи «вбити час». Один із «освічених» меломанів XVIII століття радив: «Шахати дуже придатні для заповнення порожнечі довгих речитативів».

Опера переживала першу у своїй історії кризу. Але саме в цей момент з'являється новий оперний жанр, який мав стати не менш (якщо не більше!) коханим, ніж опера-серіа. Це - комічна опера (опера – буффа).

Характерно, що виник він саме в Неаполі, на батьківщині опери-серіа, більше того, виник фактично в надрах найсерйознішої опери. Його витоками були жартівливі інтермедії, що розігруються в антрактах між актами вистави. Нерідко ці комічні інтермедії були пародіями події опери.

Формально народження опери-буффа відбулося в 1733 році, коли в Неаполі вперше прозвучала опера Джованні Баттіста Перголезі «Служниця-пані».

Усі основні виразні засоби опера-буффа успадкувала від опери-серіа. Відрізнялася вона від "серйозної" опери тим, що замість легендарних, неприродних героїв на оперну сцену прийшли персонажі, прототипи яких існували в реальному житті, - жадібні торговці, кокетливі служниці, браві, винахідливі військові і т. д. Ось чому оперу-буффа із захопленням приймала найширша демократична публіка у всіх куточках Європи. Причому новий жанр аж ніяк не надавав паралізуючого впливу на вітчизняне мистецтво подібно до опери-серіа. Навпаки, він викликав до життя своєрідні різновиди національної комічної опери, що ґрунтуються на вітчизняних традиціях. У Франції це була опера-комік, в Англії – баладна опера, у Німеччині та Австрії – зінгшпіль (дослівно: «гра зі співом»).

Кожна з цих національних шкіл висунула чудових представників комедійного оперного жанру: Перголезі та Піччіні в Італії, Гретрі та Руссо у Франції, Гайдна та Діттерсдорфа в Австрії.

Особливо тут треба згадати про Вольфганг Амадія Моцарта. Вже перший його зінгшпіль "Бастьєн і Бастьєна", а ще більше "Викрадення з сералю" показали, що геніальний композитор, з легкістю освоївши прийоми опери-буффа, створив зразки справді національної австрійської музичної драматургії. «Викрадення з сералю» вважається першою класичною австрійською оперою.

Дуже особливе місце історія оперного мистецтва займають зрілі опери Моцарта «Весілля Фігаро» і «Дон Жуан», написані на італійські тексти. Яскравість, виразність музики, що не поступаються найвищим зразкам італійської музики, поєднуються в них із глибиною ідей та драматизмом, яких раніше не знав оперний театр.

У «Весіллі Фігаро» Моцарту вдалося музичними засобами створити індивідуальні та дуже живі характери героїв, передати різноманіття та складність їхніх душевних станів. І все це, здавалося б, не виходячи за межі комедійного жанру. Ще далі композитор пішов у опері «Дон Жуан». Використавши для лібрето старовинну іспанську легенду, Моцарт створює твір, у якому комедійні елементи нерозривно переплетені з особливостями серйозної опери.

Блискучий успіх комічної опери, що здійснювала свою переможну ходу європейськими столицями, і, головне, моцартівські твори показали, що опера може і повинна бути мистецтвом, органічно пов'язаним з дійсністю, що вона здатна правдиво зображати цілком реальні характери та ситуації, відтворюючи їх не тільки в комічному, а й у серйозному аспекті.

Природно, передові художники різних країн, передусім композитори і драматурги, мріяли про оновлення героїчної опери. Вони мріяли про створення таких творів, які, по-перше, відображали прагнення епохи до високих моральних цілей і, по-друге, стверджували б органічне злиття на сцені музики та драматичної дії. Це складне завдання успішно вирішив у героїчному жанрі співвітчизник Моцарта Крістоф Глюк. Його реформа стала справжньою революцією у світовому оперному мистецтві, остаточний зміст якої став зрозумілим після постановки в Парижі його опер «Альцеста», «Іфігенія в Авліді» та «Іфігенія в Тавриді».

«Приступаючи до створення музики до «Альцесті»,-- писав композитор, роз'яснюючи суть своєї реформи,-- я ставив собі за мету привести музику до її справжньої мети, яка в тому і полягає, щоб дати поезії більше нової виразної сили, зробити окремі моменти фабули більш заплутуючими, не перериваючи дії та не розхолоджуючи його непотрібними прикрасами».

На відміну від Моцарта, який ставив спеціальної мети реформувати оперу, Глюк свідомо дійшов своєї оперної реформи. Причому всю свою увагу концентрує на виявленні внутрішнього світу героїв. Композитор не йшов на жодні компроміси з аристократичним мистецтвом. Сталося це в той момент, коли суперництво між серйозною та комічною оперою досягло найвищої точки і було зрозуміло, що опера-буффа здобуває перемогу.

Критично переосмисливши і підсумувавши те найкраще, що містили у собі жанри серйозної опери, ліричні трагедії Люлі та Рамо, Глюк створює жанр музичної трагедії.

Історичне значення оперної реформи Глюка було величезним. Але і його опери виявилися анахронізмом, коли настало бурхливе XIX століття - один із найплідніших періодів у світовому оперному мистецтві.

3. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ОПЕРА ХІХ СТОЛІТТЯ

Війни, революції, зміна соціальних відносин - всі ці ключові проблеми XIX століття знаходять відображення в оперній тематиці.

Композитори, що працюють у жанрі опери, намагаються ще глибше проникнути у внутрішній світ своїх героїв, відтворити на оперній сцені такі взаємини персонажів, які б повною мірою відповідали складним, багатоплановим життєвим колізіям.

Такий образний і тематичний розмах неминуче спричинив чергові реформи в оперному мистецтві. Оперні жанри, вироблені XVIII столітті, складали іспит на сучасність. Опера-серіа фактично зникла до XIX століття. Що ж до комічної опери, вона продовжувала користуватися незмінним успіхом.

Життєвість цього жанру блискуче підтвердив Джоаккіно Россіні. Його «Севільський цирульник» став справжнім шедевром комедійного мистецтва ХІХ століття.

Яскрава мелодика, природність і жвавість характерів, змальованих композитором, простота і стрункість сюжету - усе це забезпечило опері справжній тріумф, надовго зробивши її автора музичним диктатором Європи. Як автор опери-буффа, Россіні по-своєму розставляє акценти у «Севільському цирульнику». Його набагато менше, ніж, наприклад, Моцарта, цікавила внутрішнє значення змісту. І зовсім далекий був Россіні від Глюка, який вважав, що головна мета музики в опері - розкрити драматургічну ідею твору.

Кожною арією, кожною фразою в «Севільському цирульнику» композитор нагадує, що музика існує для радості, насолоди красою і що найцінніше в ній - чарівна мелодика.

Проте «Європи розпуста, Орфей», як називав Россіні Пушкін, відчував, що події, що відбуваються у світі, і насамперед боротьба за незалежність, яку вела його батьківщина - Італія (пригнічена Іспанією, Францією та Австрією), вимагають від нього звернення до серйозної тематики. Так народжується задум опери "Вільгельм Телль" - одного з перших творів оперного жанру на героїко-патріотичну тему (за сюжетом швейцарські селяни повстають проти своїх гнобителів - австрійців).

Яскрава, реалістична характеристика головних героїв, вражаючі масові сцени, що малюють за допомогою хору та ансамблів народ, а головне, надзвичайно виразна музика здобули «Вільгельму Теллю» славу одного з найкращих творів оперної драматургії XIX століття.

Популярність «Вельгельма Телля» пояснювалася, окрім інших переваг, тим, що опера була написана на історичний сюжет. А історичні опери набули у цей час великого поширення на європейській оперній сцені. Так, через шість років після прем'єри «Вільгельма Телля» сенсацією стала постановка опери Джакомо Мейєр-бера «Гугеноти», яка розповідає про боротьбу між католиками та гугенотами наприкінці XVI століття.

Інший областю, завойованої оперним мистецтвом ХІХ століття, були казково-легендарні сюжети. Особливого поширення вони набули у творчості німецьких композиторів. Слідом за оперою-казкою Моцарта «Чарівна флейта» Карл Марія Вебер створює опери «Вільний стрілець», «Евріанта» та «Оберон». Перша з них була найбільшим твором, фактично першою німецькою народною оперою. Однак найбільш закінчене та масштабне втілення легендарна тематика, народний епос знайшли у творчості одного з найбільших оперних композиторів – Ріхарда Вагнера.

Вагнер - ціла епоха у музичному мистецтві. Опера стала йому єдиним жанром, з допомогою якого композитор говорив зі світом. Верен був Вагнер і літературному джерелу, яке давало йому сюжети для опер, ним виявився старовинний німецький епос. Легенди про приреченого на вічні поневіряння Летючого голландця, про співака-бунтаря Тан-гейзера, що кинув виклик лицемірству в мистецтві і відреченому за це від клану придворних поетів-музикантів, про легендарного лицаря Лоенгріна, який поспішив на допомогу безневинно. легендарні, яскраві, рельєфні за характером персонажі стали героями перших опер Вагнера «Моряк-блукач», «Тангейзер» та «Лоенгрін».

Ріхард Вагнер мріяв втілити в оперному жанрі не окремі сюжети, а цілу епопею, присвячену основним проблемам людства. Це композитор спробував відобразити у грандіозному задумі «Кільця нібелунга» - цикл, що складається з чотирьох опер. Ця тетралогія теж була побудована на легендах із старонімецького епосу.

Така незвичайна і грандіозна ідея (на її реалізацію композитор витратив близько двадцяти років життя), природно, мала вирішуватися особливими, новими засобами. І Вагнер, прагнучи дотримуватися законів природного людського мовлення, відмовляється від таких необхідних елементів оперного твору, як арія, дует, речитатив, хор, ансамбль. Він створює єдину, не переривається межами номерів музичну дію-оповідання, яку ведуть співаки та оркестр.

Реформа Вагнера як оперного композитора далася взнаки і в іншому: його опери побудовані на системі лейтмотивів - яскравих мелодій-образів, що відповідають певним персонажам або їх взаєминам. І кожна його музична драма - а саме так, подібно до Монтеверді і Глюка, називав він свої опери - є не що інше, як розвиток і взаємодія ряду лейтмотивів.

Не менше значення мало інший напрямок, який отримав назву «ліричного театру». Батьківщиною "ліричного театру" була Франція. Композитори, що склали цей напрямок - Гуно, Тома, Деліб, Массне, Бізе, - теж вдавалися і до казково-екзотичних сюжетів, і до побутових; але це було їм загальним, головним. Кожен із цих композиторів по-своєму прагнув так описати своїх героїв, щоб вони були природні, життєві, наділені якостями, властивими їхнім сучасникам.

Геніальним зразком цього оперного напряму стала «Кармен» Жоржа Бізе, створена за новелою Проспера Меріме.

Композитору вдалося знайти своєрідний метод характеристики героїв, що найяскравіше видно на прикладі образу Кармен. Бізе розкриває внутрішній світ своєї героїні над арії, як це було заведено, а пісні і танці.

Доля цієї опери, що завоювала весь світ, складалася спочатку дуже драматично. Прем'єра її закінчилася провалом. Одна з головних причин такого ставлення до опери Бізе полягала в тому, що він вивів на сцену як герої простих людей (Кармен - робітниця тютюнової фабрики, Хозе - солдат). Подібних персонажів ніяк не могла прийняти аристократична паризька публіка 1875 (саме тоді відбулася прем'єра «Кармен»). Її відштовхував реалізм опери, що, як вважалося, було несумісне із «законами жанру». В авторитетному тоді «Словнику опери» Пужена говорилося про те, що «Кармен» необхідно переробити, «послабивши неналежний опері реалізм». Зрозуміло, це була точка зору людей, які не розуміли, що реалістичне мистецтво, наповнене життєвою правдою, природними героями, прийшло на оперну сцену цілком закономірно, а не по забаганню якогось одного композитора.

Саме шляхом реалістичного йшов Джузеппе Верді - один з найбільших композиторів, які коли-небудь працювали в жанрі опери.

Свій багаторічний шлях у оперній творчості Верді розпочав із героїко-патріотичних опер. "Ломбардці", "Ернані" та "Аттіла", створені в 40-ті роки, були сприйняті в Італії як заклик до національного єднання. Прем'єри його опер перетворювалися на масові суспільні маніфестації.

Цілком інший резонанс мали опери Верді, написані ним на початку 50-х років. "Ріголетто", "Трубадур" і "Травіата" - три оперні полотна Верді, в яких його видатний мелодійний дар щасливо поєднався з даром геніального композитора-драматурга.

Створена за п'єсою Віктора Гюго "Король бавиться" опера "Ріголетто" описує події XVI століття. Обстановка опери - двір герцога Мантуанського, котрій людське гідність і честь ніщо проти його примхою, прагненням нескінченним насолодам (його жертвою стає Джильда - дочка придворного блазня Риголетто). Здавалося б, ще одна опера із придворного життя, яких були сотні. Але Верді створює правдиву психологічну драму, у якій глибина музики повністю відповідала глибині та правдивості почуттів її героїв.

Справжній шок спричинила сучасники «Травіату». Венеціанська публіка, для якої призначалася прем'єра опери, освистала її. Вище ми розповідали про провал "Кармен" Бізе, але прем'єра "Травіати" відбулася майже на чверть століття раніше (1853), а причина була та ж: реалістичність зображуваного.

Верді тяжко переживав провал своєї опери. «Це було рішуче фіаско, - писав він після прем'єри. - Не будемо більше згадувати про «Травіат».

Людина величезної життєвої сили, композитор з рідкісним творчим потенціалом, Верді не була, як Бізе, зламана тим, що публіка не прийняла його твір. Він створить ще багато опер, які пізніше складуть скарбницю оперного мистецтва. Серед них такі шедеври, як "Дон Карлос", "Аїда", "Фальстаф". Одним із найвищих досягнень зрілого Верді стала опера «Отелло».

Грандіозні досягнення провідних в оперному мистецтві країн - Італії, Німеччини, Австрії, Франції - надихнули композиторів інших європейських держав - Чехії, Польщі, Угорщини - створення власного національного оперного мистецтва. Так народжуються «Галька» польського композитора Станіслава Монюшка, опери чехів Берджиха Сметани та Антоніна Дворжака, угорця Ференца Еркеля.

Але чільне місце серед молодих національних оперних шкіл справедливо посідає у ХІХ столітті Росія.

4. РОСІЙСЬКА ОПЕРА

На сцені петербурзького Великого театру 27 листопада 1836 відбулася прем'єра «Івана Сусаніна» Михайла Івановича Глінки - першої класичної російської опери.

Щоб чіткіше зрозуміти місце цього твору в історії музики, спробуємо коротко описати ситуацію, що склалася на той момент у західноєвропейському та російському музичному театрі.

Вагнер, Бізе, Верді ще не промовили свого слова. За рідкісними винятками (наприклад, успіх Мейєрбера в Парижі), всюди в європейському оперному мистецтві законодавцями моди - і творчості, і в манері виконання - є італійці. Головний оперний «диктатор» - Россіні. Відбувається інтенсивний «експорт» італійської опери. Композитори з Венеції, Неаполя, Риму роз'їжджаються на всі кінці континенту, довго працюють у різних країнах. Приносячи разом зі своїм мистецтвом безцінний досвід, накопичений італійською оперою, вони водночас пригнічували розвиток національної опери.

Так було й у Росії. Тут перебували такі італійські композитори, як Чимароза, Паїзієлло, Галуппі, Франческо Арайя, який першим зробив спробу створити оперу на російському мелодійному матеріалі з оригінальним російським текстом Сумарокова. Пізніше помітний слід у петербурзькому музичному житті залишила діяльність вихідця з Венеції Катерино Кавоса, який написав оперу під тією самою назвою, що й Глінка, «Життя за царя» («Іван Сусанін»).

Російський двір та аристократія, на запрошення яких до Росії прибували італійські музиканти, всіляко підтримували їх. Тому кільком поколінням російських композиторів, критиків, інших культурних діячів довелося боротися за власне національне мистецтво.

Спроби створити російську оперу належать ще XVIII століття. Талановиті музиканти Фомін, Матинський і Пашкевич (двоє останніх були співавторами опери "Санкт-Петербурзький вітальня"), а пізніше чудовий композитор Верстовський (сьогодні широко відома його "Аскольдова могила") - кожен по-своєму намагалися вирішити це завдання. Однак знадобився могутній талант, подібно до глінківського, щоб ця ідея була здійснена.

Видатний мелодійний дар Глінки, близькість його мелодики до російської пісні, простота у характеристиці головних героїв, а головне - звернення до героїко-патріотичного сюжету дозволили композитору створити витвір великої художньої правди та сили.

Інакше розкрився геній Глінки в опері-казці «Руслан і Людмила». Тут композитор майстерно поєднує героїчне початок (образ Руслана), фантастичне (царство Чорномору) та комічне (образ Фарлафа). Так, завдяки Глінці вперше образи, народжені Пушкіним, зробили крок на оперну сцену.

Незважаючи на захоплену оцінку творчості Глінки передовою частиною російського суспільства, його новаторство, видатний внесок у історію вітчизняної музики були по-справжньому оцінені батьківщині. Цар та його оточення віддавали перевагу італійській музиці. Відвідування опер Глінки стало покаранням для офіцерів, що провинилися, свого роду гауптвахтою. опера музичний вокальний лібретто

Глінка тяжко переживав таке ставлення до своєї творчості з боку двору, преси, керівництва театрів. Але він твердо усвідомлював, що російська національна опера повинна йти своїм шляхом, харчуватися власними народними музичними витоками.

Це підтвердив весь подальший перебіг розвитку російського оперного мистецтва.

Першим естафету Глінки підхопив Олександр Даргомизький. Після автором «Івана Сусаніна» він продовжує розробляти область оперної музики. На його рахунку кілька опер, причому найщасливіша доля випала на частку «Русалки». Пушкінське твір виявилося чудовим матеріалом для опери. Історія селянської дівчини Наташі, ошуканої князем, містить дуже драматичні події - самогубство героїні, божевілля її батька-мельника. Усі найскладніші психологічні переживання героїв вирішені композитором з допомогою арій та ансамблів, написаних над італійському стилі, а дусі російської пісні та романсу.

Великий успіх у другій половині XIX століття мало оперну творчість А. Сєрова, автора опер «Юдіф», «Рогнеда» та «Ворожа сила», з яких остання (на текст п'єси А. Н. Островського) опинилася в руслі розвитку російського національного мистецтва.

Справжнім ідейним вождем у боротьбі за національне російське мистецтво став Глінка для композиторів М. Балакірєва, М. Мусоргського, А. Бородіна, Н. Римського-Корсакова та Ц. Кюї, об'єднаних у гурток "Могутня купка".У творчості всіх учасників гуртка, крім його керівника М. Балакірєва, найважливіше місце займала опера.

Час, коли сформувалася "Могутня купка", збігся з надзвичайно важливими подіями в історії Росії. У 1861 році скасовується кріпацтво. Два наступні десятиліття російська інтелігенція захоплюється ідеями народництва, які закликали до повалення самодержавства силами селянської революції. Письменників, художників, композиторів починають особливо цікавити сюжети, пов'язані з історією російської держави, і особливо з взаєминами царя та народу. Усе це зумовило тематику більшості оперних творів, що вийшли з-під пера «кучкистів».

"Народною музичною драмою" назвав свою оперу "Борис Годунов" М. П. Мусоргський. Справді, хоча у центрі сюжету опери лежить людська трагедія царя Бориса, справжнім героєм опери став народ.

Мусоргський був, сутнісно, ​​композитором-самоучкой. Це багато в чому ускладнювало процес створення музики, але з тим не обмежувало жодними рамками музичних правил. Все в цьому процесі було підпорядковане головному гасло його творчості, який сам композитор висловив короткою фразою: «Хочу правди!».

Правди в мистецтві, граничного реалізму у всьому, що відбувається на сцені, Мусоргський домагався і в іншій своїй опері - "Хованщина", яку не встиг завершити. Вона була закінчена соратником Мусоргського по "Могутній купці" Римським-Корсаковим - одним з найбільших російських оперних композиторів.

Опера складає основу творчої спадщини Римського-Корсакова. Як і Мусоргський, він відкривав горизонти російської опери, але зовсім інші області. Оперними засобами композитор хотів передати чарівність російської казковості, своєрідність старовинних обрядів. Це видно наочно за уточнюючим жанром опери підзаголовками, якими забезпечив композитор свої твори. "Снігуроньку" він назвав "весняною казкою", "Ніч перед Різдвом" - "буллю-колядкою", "Садко" - "оперою-билиною"; операми-казками є також «Казка про царя Салтана», «Кащі безсмертний», «Сказання про невидимому граді Китеже і діву Февронії», «Золотий півник». Епічні та казкові опери Римського-Корсакова мають одну дивовижну особливість: елементи казковості, фантастики поєднуються в них з яскравим реалізмом.

Цього реалізму, що так явно відчувається в кожному творі, Римський-Корсаков домагався прямими і дуже ефективними засобами: він широко розробляв у своїй оперній творчості народні мелодії, майстерно вплітав у тканину твори справжні давньослов'янські обряди, «передання старовини глибокої».

Як і інші «кучкісти», Римський-Корсаков звертався і до жанру історичної опери, створивши два видатні твори, що малюють епоху Івана Грозного, – «Псковитянку» та «Царську наречену». Майстерно малює композитор важку атмосферу російського життя того далекого часу, картини жорстокої розправи царя з псковською вольницею, суперечливу особистість самого Грозного («Псковитянка») та обстановку загального деспотизму та придушення особистості людини («Царська наречена»), «Золотий півник»;

За порадою В.В. Стасова, ідейного натхненника «Могутньої купки» одне із найбільш обдарованих членів цього гуртка - Бородін створює оперу із життя князівської Русі. Цим твором став "Князь Ігор".

"Князь Ігор" став зразком російської епічної опери. Як у старовинній російській билині, в опері неквапливо, статечно розгортається діяння, що розповідає про об'єднання російських земель, розрізнених князівств для спільної відсічі ворогові - половцям. Твір Бородіна не носить такого трагедійного характеру, як «Борис Годунов» Мусоргського або «Псковитянка» Римського-Корсакова, але в центрі сюжету опери теж лежить складний образ вождя держави - князя Ігоря, який переживає свою поразку, що вирішується на втечу з полону і нарешті збирає дружину, щоб розтрощити ворога в ім'я своєї батьківщини.

Інший напрямок у російському музичному мистецтві представляє оперну творчість Чайковського. Композитор розпочав свій шлях в оперному мистецтві з творів на історичний сюжет.

Після Римським-Корсаковым Чайковський звертається до епохи Івана Грозного в «Опричнику». Історичні події у Франції, описані в трагедії Шіллера, стали основою для лібрето «Орлеанської діви». З пушкінської "Полтави", що описує часи Петра I, Чайковський взяв сюжет для своєї опери "Мазепа".

Паралельно композитор створює і опери лірико-комедійного плану («Коваль Вакула») та романтичного («Чародійка»).

Але вершинами оперної творчості - причому як для самого Чайковського, але й всієї російської опери ХІХ століття - стали його ліричні опери «Євгеній Онєгін» і «Пікова дама».

Чайковський, наважившись втілити пушкінський шедевр в оперному жанрі, стояв перед серйозною проблемою: які з різноманітних подій «роману у віршах» могли скласти лібретто опери. Композитор зупинився на показі душевної драми героїв «Євгенія Онєгіна», яку зумів передати з рідкісною переконливістю, вражаючою простотою.

Як і французький композитор Бізе, Чайковський в «Онегіні» прагнув показати світ звичайних людей, їхні стосунки. Рідкісний мелодійний дар композитора, тонке використання інтонацій російського романсу, характерних для побуту, описаного в пушкінському творі, все це дозволило Чайковському створити твір гранично доступний і в той же час малює складні психологічні стани героїв.

У «Піковій дамі» Чайковський постає не тільки геніальним драматургом, який тонко відчуває закони сцени, а й великим симфоністом, який діє за законами симфонічного розвитку. Опера дуже багатопланова. Але її психологічна складність повністю врівноважується чарівними аріями, пронизаними яскравою мелодикою, різноманітними ансамблями та хорами.

Майже одночасно з цією оперою Чайковський пише дивовижну за своєю чарівністю оперу-казку «Іоланта». Однак «Пікова дама» поряд з «Євгеном Онєгіним» залишаються неперевершеними російськими операми-шедеврами ХІХ століття.

5. СУЧАСНЕ ОПЕРНЕ МИСТЕЦТВО

Вже перше десятиліття нового XX століття показало, яка різка зміна епох відбулася в оперному мистецтві, наскільки різняться опера минулого століття та століття майбутнього.

У 1902 році французький композитор Клод Дебюссі представляє на суд слухачів оперу «Пеллеас та Мелізанда» (за драмою Метерлінка). Цей твір надзвичайно тонкий, вишуканий. І саме в цей же час Джакомо Пуччіні пише свою останню оперу «Мадам Баттерфляй» (її прем'єра відбулася двома роками пізніше) на кшталт найкращих італійських опер ХІХ століття.

Так завершується період у оперному мистецтві і починається інший. Композитори, що представляють сформовані практично у всіх великих європейських країнах оперні школи, намагаються поєднати у творчості ідеї та мову нового часу з виробленими раніше національними традиціями.

Слідом за К. Дебюссі та М. Равелем, автором таких яскравих творів, як опера-буффа «Іспанська година» та фантастична опера «Дитя і чаклунство», у Франції з'являється нова хвиля в музичному мистецтві. У 20-ті роки тут виникає група композиторів, що увійшла в історію музики як Шістка». До неї входили Л. Дюрей, Д. Мійо, А. Онегер, Ж. Орік, Ф. Пуленк та Ж. Тайфер. Всіх цих музикантів об'єднував головний творчий принцип: створювати твори, позбавлені хибного пафосу, близькі до повсякденного життя, які не прикрашали її, а відбивають таку, якою вона є, з усією її прозою і буденністю. Цей творчий принцип чітко висловив один із провідних композиторів «Шістки» А. Онегер. «Музика,— говорив він,— повинна змінити свій характер, стати правдивою, простою, музикою широкого ходу».

Творчі однодумці, композитори «Шістки» йшли різними шляхами. Причому троє з них – Онеггер, Мійо та Пуленк – плідно працювали в жанрі опери.

Незвичайним твором, відмінним від грандіозних опер-містерій, стала моноопера Пуленка «Людський голос». Твір, що триває близько півгодини, є розмовою по телефону жінки, покинутої своїм коханим. Таким чином, в опері лише одна дійова особа. Чи могли собі уявити щось подібне до оперних авторів минулих століть!

У 30-ті роки народжується американська національна опера, приклад тому - "Порги і Бесс" Д. Гершвіна. Головною особливістю цієї опери, як і всього стилю Гершвіна загалом, стало широке використання елементів негритянського фольклору, виразних засобів джазу.

Багато чудових сторінок вписали в історію світової опери та вітчизняні композитори.

Спекотні суперечки викликала, наприклад, опера Шостаковича «Леді Макбет Мценського повіту» («Катерина Ізмайлова»), написана за однойменною повістю М. Лєскова. В опері немає «солодкої» італійської мелодики, немає пишних ефектних ансамблів та інших звичних для опери минулих століть фарб. Але якщо розглядати історію світового оперного мистецтва як боротьбу за реалізм, за правдиве зображення насправді на сцені, то «Катерина Ізмайлова» безперечно є однією з вершин оперного мистецтва.

Вітчизняна оперна творчість дуже різноманітна. Значні твори створили Ю. Шапорін («Декабристи»), Д. Кабалевський («Кола Брюньйон», «Сім'я Тараса»), Т. Хренніков («У бурю», «Мати»). Великим внеском у світове оперне мистецтво стала творчість С. Прокоф'єва.

Як оперний композитор Прокоф'єв дебютував ще 1916 року оперою «Гравець» (за Достоєвським). Вже в цьому ранньому творі ясно відчувався його почерк, як і в опері «Кохання до трьох апельсинів», що з'явилася трохи пізніше, яка мала великий успіх.

Однак повною мірою видатний талант Прокоф'єва як оперного драматурга розкрився в операх «Семен Котко», написаної за повістю В. Катаєва «Я син трудового народу», і особливо в «Війні та світі», сюжетною основою якої стала однойменна епопея Л. Толстого .

Згодом Прокоф'єв напише ще два оперні твори - "Повість про справжню людину" (за повістю Б. Польового) і чарівну комічну оперу "Заручення в монастирі" в дусі опер-буффа XVIII століття.

Більшість творів Прокоф'єва виявилася важка доля. Яскрава своєрідність музичної мови у багатьох випадках заважало відразу оцінити їх. Визнання приходило із запізненням. Так було і з фортепіанними, і з деякими його оркестровими творами. Подібна доля чекала і оперу «Війна і мир». По-справжньому її оцінили лише після смерті автора. Але що більше років минало з часу створення цього твору, то глибше відкривалися масштаб і велич цього видатного твори світового оперного мистецтва.

В останні десятиліття найпопулярнішими стають рок-опери на основі сучасної інструментальної музики. Серед таких можна назвати «Юнона та Авось» М. Рибнікова, «Ісус Христос-суперзірка».

В останні два-три роки створено такі визначні рок-опери, як «Собор паризької Богоматері» Люка Рламона та Річарда Кошинте про безсмертний твір Віктора Гюго. Ця опера вже отримала безліч нагород у галузі музичного мистецтва, перекладена англійською мовою. Влітку цього року пройшла прем'єра цієї опери у Москві російською мовою. Опера об'єднала в собі і напрочуд гарну характерну музику, балетні постановки, хоровий спів.

На мою думку, ця опера змусила по-новому поглянути на оперне мистецтво.

6. СТРУКТУРА ОПЕРНОГО ТВОРУ

Саме задум є відправною точкою у створенні будь-якого твору мистецтва. Але у випадку з оперою народження задуму має особливе значення. По-перше, він визначає жанр опери; по-друге, підказує, що може послужити літературною канвою майбутньої опери.

Першоджерелом, від якого відштовхується композитор, зазвичай є літературний твір.

У той самий час є опери, наприклад «Трубадур» Верді, які мають певних літературних першоджерел.

Але і в тому і в іншому випадку робота над оперою починається зі складання Лібрето.

Створити оперне лібрето, щоб воно було по-справжньому дієво, відповідало сценічним законам, а головне, дозволяло композитору вибудувати спектакль, як він внутрішньо його чує, і «виліпити» кожен оперний персонаж, завдання не з легких.

З моменту зародження опери протягом майже двох століть авторами лібрето були поети. Це не означало, що текст оперного лібретто викладався віршами. Тут важливе інше: лібретто має бути поетичним і вже в тексті – літературній основі арій, речитативів, ансамблів – має звучати майбутня музика.

У ХІХ столітті композитори, автори майбутніх опер, часто самі складали лібрето. Найбільш яскравим прикладом може бути Ріхард Вагнер. Для нього, художника-реформатора, який створив свої грандіозні полотна - музичні драми, слово і звук були нероздільні. Фантазія Вагнера народжувала сценічні образи, які у процесі творчості «обростали» літературною та музичною плоттю.

І нехай у тих випадках, коли лібреттистом виявлявся сам композитор, лібретто програвало в літературному відношенні, зате автор ні в чому не відступав від власного спільного задуму, уявлення про твори в цілому.

Отже, маючи у своєму розпорядженні лібрето, композитор може уявити майбутню оперу в цілому. Потім настає наступний етап: автор вирішує, які оперні форми йому слід застосувати реалізації тих чи інших поворотів у сюжеті опери.

Душевні переживання героїв, їх почуття, роздуми - все це вбирається у форму арії. У момент, коли в опері починає звучати арія, дія ніби застигає, а сама арія стає своєрідною «моментальною фотографією» стану героя, його сповіддю.

Подібне призначення - передача внутрішнього стану оперного персонажа - може виконувати в опері балада, романсабо аріозо. Втім, аріозо займає як би проміжне місце між арією та іншою найважливішою оперною формою. речитативом.

Звернемося до «Музичного словника» Руссо. "Речитатив, - стверджував великий французький мислитель, - повинен служити тільки для того, щоб пов'язувати положення драми, розділяти і підкреслювати значення арії, попереджати втому слуху ..."

У XIX столітті зусиллями різних композиторів, що прагнули єдності, цілісності оперного спектаклю, речитатив практично зникає, поступаючись місцем великим мелодійним епізодам, за призначенням близьким до речитативу, але за музичним втіленням, що наближаються до арій.

Як ми вже говорили вище, починаючи з Вагнера, композитори відмовляються від членування опери на арії та речитативи, створюючи єдину цілісну музичну мову.

Важливу конструктивну роль опері, крім арій і речитативів, грають ансамблі. Вони з'являються по ходу дії зазвичай тих місцях, коли герої опери починають активно взаємодіяти. Особливо важливу роль вони відіграють у тих фрагментах, де настають конфліктні, вузлові ситуації.

Часто композитор використовує як важливий виразний засіб і хор- у фінальних сценах або, якщо цього вимагає сюжет, для показу народних сцен.

Отже, арії, речитативи, ансамблі, хорові, а окремих випадках і балетні епізоди - найважливіші елементи оперного спектаклю. Але починається він зазвичай з увертюри.

Увертюра мобілізує глядачів, включає їх в орбіту музичних образів, персонажів, які мають діяти на сцені. Часто увертюра будується на темах, які потім відбуваються в опері.

І ось, нарешті, за величезною працею - композитор створив оперу, а точніше сказати, зробив її партитуру, або клавір. Але між фіксацією музики в нотах та її виконанням – дистанція величезного розміру. Для того щоб опера - нехай навіть цей видатний музичний твір - стала цікавою виставою, яскравою, захоплюючою, потрібна праця величезного колективу.

Керує постановкою опери диригент, якому допомагає режисер. Хоча бувало, що режисери драматичного театру ставили оперу, а диригенти допомагали їм. Все, що стосується музичної інтерпретації - прочитання оркестром партитури, роботи зі співаками - це область диригентської діяльності. Здійснити сценічне рішення вистави – побудувати мізансцени, акторськи вирішити кожну роль – компетенція режисера.

Багато в успіху постановки залежить від художника, який робить ескізи декорацій та костюмів. Додайте до цього роботу хормейстера, балетмейстера і, звичайно, співаків, і ви зрозумієте, якою складною справою, що об'єднує творчу працю багатьох десятків людей, є постановка на сцені опери, скільки сил, творчої фантазії, завзятості та таланту треба докласти, щоб народився цей найбільший свято музики, свято театру, свято мистецтва, яке називається оперою.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Зільберквіт М.А. Світ музики: Нарис. – М., 1988.

2. Історія музичної культури. Т.1. - М.,1968.

3. Кремльов Ю.А. Про місце музики серед мистецтв. - М.,1966.

4. Енциклопедія для дітей. Том 7. Мистецтво. Ч.3. Музика. Театр. Кіно. / Глав. ред. В.А. Володін. - М: Аванта +, 2000.

Розміщено на Allbest.ru

...

Подібні документи

    Характеристика суспільної значущості жанру опери. Вивчення історії опери у Німеччині: передумови виникнення національної романтичної опери, роль австрійського та німецького зінгшпіля у її формуванні. Музичний аналіз опери Вебера "Вовча долина".

    курсова робота , доданий 28.04.2010

    П.І. Чайковський як композитор опери "Мазепа", стислий нарис його життя, творче становлення. Історія написання цього твору. В. Буренін як автор лібрето до опери. Основні дійові особи, діапазони хорових партій, диригентські проблеми.

    творча робота, доданий 25.11.2013

    Місце камерних опер у творчості Н.А. Римського-Корсакова. "Моцарт і Сальєрі": літературне першоджерело як оперне лібрето. Музична драматургія та мова опери. "Псковитянка" та "Бояриня Віра Шелога": п'єса Л.А. Мея та лібретто Н.А. Римського-Корсакова.

    дипломна робота , доданий 26.09.2013

    Культура перселловського Лондона: музика та театр в Англії. Історичний аспект постановки опери "Дідона та Еней". Традиції та новаторство у ній. Трактування "Енеїди" Наума Тейта. Унікальність драматургії та специфіка музичної мови опери "Дідона та Еней".

    курсова робота , доданий 12.02.2008

    Значення А. Пушкіна у формуванні російського музичного мистецтва. Опис головних дійових осіб та ключових подій у трагедії А. Пушкіна "Моцарт і Сальєрі". Особливості опери "Моцарт і Сальєрі" М. Римського-Корсакова, його дбайливе ставлення до тексту.

    курсова робота , доданий 24.09.2013

    Гаетано Доніцетті – італійський композитор епохи розквіту Bel canto. Історія створення та короткий зміст опери "Дон Паскуалі". Музичний аналіз каватини Норини, особливості її вокально-технічного виконання та музично-виразні засоби.

    реферат, доданий 13.07.2015

    Аналіз опери Р. Щедріна "Мертві душі", трактування Щедріним гоголівських образів. Р. Щедрін як композитор опери. Характеристика особливостей музичного втілення образу Манілова та Ноздрьова. Розгляд вокальної партії Чичикова, її інтонаційність.

    доповідь, доданий 22.05.2012

    Біографія Н.А. Римського-корсакова – композитора, педагога, диригента, громадського діяча, музичного критика, учасника "Могутньої купки". Римський-Корсаков – основоположник жанру опери-казки. Претензії царської цензури до опери "Золотий півник".

    презентація , додано 15.03.2015

    Коротка біографічна довідка із життя Чайковського. Створення опери "Євгеній Онєгін" у 1878 році. Опера як "скромний твір, написаний за внутрішнім захопленням". Перше представлення опери у квітні 1883 року, "Онегін" на імператорській сцені.

    презентація , доданий 29.01.2012

    Вивчення історії виникнення жанру романсу у російській музичній культурі. Співвідношення загальних ознак художнього жанру та особливостей жанру музичного. Порівняльний аналіз жанру романсу у творчості Н.А. Римського-Корсакова та П.І. Чайковського.

РОСІЙСЬКА ОПЕРА. Російська оперна школа – поряд з італійською, німецькою, французькою – має загальносвітове значення; переважно це стосується низки опер, створених у другій половині 19 ст, а також кількох творів 20 ст. Одна з найпопулярніших опер на світовій сцені наприкінці 20 ст. - Борис ГодуновМ.П.Мусоргського, часто ставиться також Пікова дамаП.І.Чайковського (рідше за інші його опери, переважно Євгеній Онєгін); великою популярністю користується Князь ІгорА.П.Бородіна; з 15 опер Н.А.Римського-Корсакова регулярно з'являється Золотий півник. Серед опер 20 в. найбільш репертуарні Вогненний ангелС.С.Прокоф'єва та Леді Макбет Мценського повітуД.Д.Шостаковича. Зрозуміло, це не вичерпує багатства національної оперної школи. Див. такожОПЕРА.

Поява опери у Росії (18 в.). Опера була одним із перших західноєвропейських жанрів, що закріпилися на російському ґрунті. Вже 1730-ті роки було створено придворна італійська опера, на яку писали музиканти-іноземці, які у Росії ( см. РОСІЙСЬКА МУЗИКА); у другій половині століття виникають громадські оперні уявлення; опери ставляться також у фортечних театрах. Першою російською оперою вважається Мельник – чаклун, ошуканець і сватМихайла Матвійовича Соколовського текст А.О.Аблесимова (1779) – побутова комедія з музичними номерами пісенного характеру, що започаткувала ряду популярних творів даного жанру – ранньої комічної опери. Серед них виділяються опери Василя Олексійовича Пашкевича (бл. 1742–1797) ( Скупий, 1782; Санктпетербурзький вітальня, 1792; Нещастя від карети, 1779) та Євстигнея Іпатовича Фоміна (1761–1800) ( Ящики на підставі, 1787; Американці, 1788). У жанрі опери-серіа написано два твори найбільшого композитора цього періоду Дмитра Степановича Бортнянського (1751–1825) на французькі лібрето – Сокіл(1786) та Син-суперник, або Сучасна Стратоніка(1787); цікаві досліди є в жанрах мелодрами та музики до драматичної вистави.

Опера до Глінки (19 ст). У наступному столітті популярність у Росії оперного жанру ще більше зростає. Опера була вершиною устремлінь російських композиторів 19 ст., і навіть ті з них, хто не залишив жодного твору в цьому жанрі (наприклад, М.А.Балакірєв, А.К.Лядов), протягом довгих років обмірковували ті чи інші оперні проекти. Причини цього зрозумілі: по-перше, опера, як зауважив Чайковський, була жанром, який давав можливість говорити мовою мас; по-друге, опера дозволяла художньо висвітлювати великі ідеологічні, історичні, психологічні та інші проблеми, які займали уми російських людей 19 в.; нарешті, в молодій професійній культурі було сильне тяжіння до жанрів, що включали разом із музикою слово, сценічний рух, живопис. Крім того, вже склалася певна традиція – спадщина, залишена у музично-театральному жанрі 18 ст.

У перші десятиліття 19 в. придворний та приватний театр відмирали

Монополія зосереджувалась у руках держави. Музично-театральний побут обох столиць був дуже жвавим: перша чверть століття – епоха розквіту російського балету; у 1800-х роках у Петербурзі існувало чотири театральні трупи – російська, французька, німецька та італійська, з яких перші три ставили і драму та оперу, остання – лише оперу; по кілька труп працювало і в Москві. Найстійкішою виявилася італійська антреприза - навіть на початку 1870-х роках молодий Чайковський, який виступав на критичній ниві, змушений був виборювати пристойне становище московської російської опери в порівнянні з італійською; РайокМусоргського, в одному з епізодів якого висміюється пристрасть петербурзької публіки та критики до знаменитих італійських співаків, теж написаний на рубежі 1870-х років.

Російська опера - найцінніший внесок у скарбницю світового музичного театру. Зародившись в епоху класичного розквіту італійської, французької та німецької опери, російська опера у XIX ст. як наздогнала інші національні оперні школи, а й випередила їх. Багатосторонній характер розвитку російського оперного театру ХІХ ст. сприяв збагаченню світового реалістичного мистецтва. Твори російських композиторів відкрили нову область оперної творчості, внесли до нього новий зміст, нові принципи побудови музичної драматургії, наблизивши оперне мистецтво до інших видів музичної творчості, передусім до симфонії.

Історія російської класичної опери нерозривно пов'язані з розвитком життя Росії, з розвитком передової російської думки. Цими зв'язками опера відрізнялася вже у XVIII ст., виникши як національне явище у 70-ті рр., епоху розвитку російського просвітництва. Формування російської оперної школи йшло під впливом просвітницьких ідей, що виражалися у прагненні правдиво зобразити народне життя.

Таким чином, російська опера з перших своїх кроків складається як демократичне мистецтво. Сюжети перших російських опер нерідко висували антикріпосницькі ідеї, характерні й у російського драматичного театру та російської літератури наприкінці XVIII в. Однак ці тенденції тоді ще не склалися в цілісну систему, вони виражалися емпірично у сценах із життя селян, у показі утисків їх поміщиками, у сатиричному зображенні дворянства. Такі сюжети перших російських опер: «Нещастя від карети» У. А. Пашкевича (бл. 1742- 1797), лібретто Я. Б. Княжнина (пост, 1779 р.); «Ящики на підставі» Є. І. Фоміна (1761-1800). В опері «Мельник – чаклун, обманщик і сват» з текстом А. О. Аблесімова та музикою М. М. Соколовського (у другій редакції – Є. І. Фоміна) висловлено ідею шляхетності праці землероба та висміяно дворянське чванство. В опері М. А. Матинського - В. А. Пашкевича "Санктпетербурзький вітальня" в сатиричному вигляді виведені лихвар і чиновник-хабарник.

Перші російські опери були п'єси з музичними епізодами по ходу дії. Розмовні сцени мали дуже важливе значення. Музика перших опер була тісно пов'язана з російською народною піснею: композитори широко користувалися мелодіями народних пісень, що існували, обробляли їх, роблячи основою опери. У «Мельнику», наприклад, всі характеристики дійових осіб надано за допомогою народних пісень різного характеру. В опері «Санктпетербурзький вітальня» з великою точністю відтворено народний весільний обряд. У «Ямщиках підставі» Фомін створив перший зразок народно-хоровой опери, заклавши цим одну з типових Традицій пізнішої російської опери.

Російська опера розвивалася у боротьбі своє національне своєрідність. Політика царського двору і верхівки дворянського суспільства, які сприяли іноземним трупам, була спрямована проти демократизму російського мистецтва. Діячам російської опери доводилося вчитися оперній майстерності на зразках західноєвропейської опери і водночас відстоювати незалежність свого національного напряму. Ця боротьба довгі роки стала умовою існування російської опери, приймаючи нових етапах нові форми.

Поряд з оперою-комедією у XVIII ст. виникли й інші оперні жанри. У 1790 р. при дворі відбулося уявлення під назвою «Початкове управління Олега», текст якого написала імператриця Катерина II, а музику склали разом композитори До. ораторіальний характер, і певною мірою його можна вважати першим зразком музично-історичного жанру, настільки поширеного в XIX ст. У творчості видатного російського композитора Д. С. Бортнянського (1751-1825) оперний жанр представлений ліричними операми «Сокіл» та «Син-суперник», музика яких за розвиненістю оперних форм та майстерності може бути поставлена ​​в один ряд із сучасними зразками західноєвропейської опери.

Оперний театр користувався у XVIII ст. великою популярністю. Поступово опера зі столиці проникла до садибних театрів. Кріпосний театр на рубежі XVIII та XIX ст. дає окремі високохудожні зразки виконання опер та окремих ролей. Висуваються талановиті російські співаки та актори, як, наприклад, співачка Є. Сандунова, яка виступала на столичній сцені, або кріпосна актриса театру Шереметєва П. Жемчугова.

Художні досягнення російської опери XVIII в. дали поштовх бурхливому розвитку музичного театру Росії у першій чверті ХІХ ст.

Зв'язки російського музичного театру з визначальними духовне життя епохи ідеями особливо посилюються у роки Великої Вітчизняної війни 1812 р. й у роки декабристського руху. Тема патріотизму, відображена в історичних та сучасних сюжетах, стає основою багатьох драматичних та музичних спектаклів. Ідеї ​​гуманізму, протест проти соціальної нерівності надихають та запліднюють театральне мистецтво.

На початку ХІХ ст. ще не можна говорити про оперу у повному значенні цього слова. Велику роль російському музичному театрі грають змішані жанри: трагедія з музикою, водевіль, комічна опера, опера-балет. До Глінки російська опера не знала творів, драматургія яких спиралася лише на музику без будь-яких розмовних епізодів.

Визначним композитором «трагедії музикою» був О. А. Козловський (1757-1831), який створив музику до трагедіям Озерова, Катеніна, Шаховського. У жанрі водевілю успішно працювали композитори А. А. Аляб'єв (1787-1851) ж А. Н. Верстовський (1799-1862), які вигадали музику до ряду водевілей гумористичного і сатиричного змісту.

Опера початку ХІХ ст. розвивала традиції попереднього періоду. Характерним явищем були побутові уявлення, які супроводжувалися народними піснями. Прикладами такого роду можуть бути уявлення: «Ям», «Посидіти», «Девішник» тощо, музику яких писав композитор-любитель А. М. Титов (1769-1827). Але цим далеко не вичерпувалося багате театральне життя доби. Тяжіння до типових на той час романтичних тенденцій виявилося у захопленні суспільства казково-фантастичними спектаклями. Особливим успіхом мала «Дніпровська русалка» («Леста»), яка мала кілька частин. Музику до цих опер, що склали хіба що глави роману, писали композитори З. І. Давидов, До. А. Кавос; частково було використано музику австрійського композитора Кауера. «Дніпровська русалка» довго не сходила зі сцени не лише завдяки цікавості сюжету, що в основних рисах передбачає сюжет пушкінської «Русалки», не тільки завдяки розкішній постановці, а й завдяки мелодійній, простій і доступній музиці.

Італійському композитору До. А. Кавосу (1775-1840), з юних років працював у Росії і доклав багато зусиль розвитку російського оперного виконавства, належить перша спроба створити історико-героїчну оперу. У 1815 р. він поставив у Петербурзі оперу «Іван Сусанін», в якій, ґрунтуючись на одному з епізодів боротьби російського народу проти польського вторгнення на початку XVII ст., Спробував створити національно-патріотичний спектакль. Ця опера відповідала настроям суспільства, яке пережило визвольну війну проти Наполеона. Оперу Кавоса вигідно виділяють серед сучасних творів майстерність музиканта-професіонала, опора на російський фольклор, жвавість дії. Все ж таки вона не підноситься над рівнем численних «опер порятунку» французьких композиторів, що йшли на тій же сцені; Кавос не зміг у ній створити народно-трагічної епопеї, яку створив за двадцять років Глінка, використавши цей же сюжет.

Найбільшим композитором першої третини ХІХ ст. повинен бути визнаний А. Н. Верстовський, який згадувався як автор музики до водевилів. Його опери «Пан Твардовський» (пост, 1828 р.), «Аскольдова могила» (пост, 1835 р.), «Вадим» (пост, 1832 р.) та інші склали новий етап розвитку російської опери до Глінки. У творчості Верстовського відбилися характерні риси російського романтизму. Російська старовина, поетичні перекази Київської Русі, казки та легенди лежать в основі його опер. Значну роль них грає чарівний елемент. Музика Верстовського, глибоко ґрунтова, що спирається на народнопісенне мистецтво, ввібрала в себе народні витоки в найширшому значенні. Його герої є типовими для народної творчості. Будучи майстром оперної драматургії, Верстовський створив романтично-мальовничі сцени фантастичного змісту. Зразком його стилю може бути опера «Аскольдова могила», що збереглася у репертуарі донині. У ній проявилися найкращі риси Верстовського - мелодійний дар, відмінне драматургічне чуття, вміння створити живі та характерні образи дійових осіб.

Твори Верстовского належать до докласичному періоду російської опери, хоча історичне їх значення дуже велике: у яких узагальнені і розвинені все найкращі якості попереднього та сучасного їм періоду розвитку російської оперної музики.

З 30-х років. ХІХ ст. Російська опера входить у ЗБІЙ класичний період. Засновник російської оперної класики М. І. Глінка (1804-1857) створив історико-трагедійну оперу «Іван Сусанін» (1830) та казково-епічну – «Руслан та Людмила» (1842). Ці опори започаткували два найважливіших напрямки російського музичного театру: історичної опери та чарівно-епічної; Творчі принципи Глінки були втілені та розвинені наступним поколінням російських композиторів.

Глінка склався як художник в епоху, осінню ідеями декабризму, що дозволило йому підняти ідейно-художній зміст своїх опер на нову, значну висоту. Він був першим російським композитором, у творчості якого образ народу, узагальнений і глибокий, став у центрі всього твору. Тема патріотизму у творчості нерозривно пов'язані з темою боротьби народу за незалежність.

Попередній період російської опери підготував появу опер Глінки, але якісна їхня відмінність від ранніх російських опер дуже значно. В операх Глінки реалізм художньої думки проявляється не приватними своїми сторонами, але постає як цілісний творчий метод, що дозволяє дати музично-драматичне узагальнення ідеї, теми та сюжету опери. По-новому розумів Глінка проблему народності: йому позначала як музичну розробку народних пісень, а й глибоке, багатостороннє відбиток у музиці життя, почуттів і думок народу, розкриття характерних рис його духовного образу. Композитор не обмежувався відображенням народного побуту, але втілив музикою типові риси народного світогляду. Опери Глінки є цілісними музично-драматичними творами; у них пет розмовних діалогів, зміст виражено засобами музики. Замість окремих, нерозвинених сольних і хорових номерів комічної опери Глінка створює великі, розгорнуті оперні форми, з симфонічною майстерністю розвиваючи їх.

В «Івані Сусаніні» Глінка оспівав героїчне минуле України. З великою художньою правдою втілені в опері типові образи російського народу. В основу розвитку музичної драматургії покладено протиставлення різноманітних національних музичних сфер.

«Руслан і Людмила» - опера, яка започаткувала народноепічним російським операм. Значення "Руслана" для російської музики дуже велике. Опера вплинула не тільки на театральні жанри, але і на симфонічні. Великі богатирські та таємничо-чарівні, а також барвисто-східні образи «Руслана» тривалий час живили російську музику.

Після Глінки виступив А. С. Даргомижський (1813-1869), типовий художник епохи 40-50-х рр. ХІХ ст. Глінка вплинув на Даргомижського, але в той же час у творчості опинилося нові якості, народжені новими суспільними умовами, новими темами, що прийшли в російське мистецтво. Гаряче співчуття до приниженої людини, свідомість згубності соціальної нерівності, критичне ставлення до суспільного устрою знайшли свій відбиток у творчості Даргомижського, що з ідеями критичного реалізму у літературі.

Шлях Даргомизького як оперного композитора почався зі створення опери «Есмеральда», за В. Гюго (пост. 1847 р.), а центральним оперним твором композитора слід вважати «Русалку» (за драмою А. С. Пушкіна), поставлену 1856 р. У цій опері повністю розкрилося дарування Даргомизького і визначилося напрямок його творчості. Драма соціальної нерівності доньки мірошника Наташі та Князя, що люблять одна одну, привабила композитора актуальністю теми. Даргомижський посилив драматичну сторону сюжету за рахунок зменшення фантастичного елемента. «Русалка» – перша російська побутова лірикопсихологічна опера. Музика її глибоко народна; на пісенній основі композитор створив живі образи героїв, розвинув декламаційний стиль у партіях головних дійових осіб, розвинув ансамблеві сцени, значно драматизувавши їх.

Остання опера Даргомизького, «Кам'яний гість», за Пушкіним (пост. 1872 р., після смерті композитора), належить вже. іншому періоду розвитку російської онери. Даргомижський поставив у ній завдання створення реалістичної музичної мови, що відбиває мовні інтонації. Композитор відмовився від традиційних оперних форм - арії, ансамблю, хору; вокальні партії опери превалюють над оркестровій партією, «Кам'яний гість» започаткував одному з напрямів наступного періоду російської опери, так званої камерної речитативної опери, представленої надалі «Моцартом і Сальєрі» Римського-Корсакова, «Скупим лицарем» Рахманінова та іншими. Особливістю цих опер і те, що всі паписані на незмінений повний текст «маленьких трагедій» Пушкіна.

У 60-ті роки. Російська опера вступила у новий етап свого розвитку. На російській сцені з'являються твори композиторів балакірівського гуртка («Могутньої купки») та Чайковського. У ці роки розгортається творчість А. М. Сєрова і А. Р. Рубінштейна.

Оперна творчість А. Н. Сєрова (1820-1871), що прославився як музичний критик, не може бути зараховано до дуже значних явищ російського театру. Проте свого часу його опери відіграли позитивну роль. В опері «Юдіф» (пост, 1863 р.) Сєров створив твір героїкопатріотичного характеру на біблійний сюжет; в опері «Рогнеда» (соч. і пост. 1865 р.) він звернувся до епохи Київської Русі, бажаючи продовжити лінію «Руслана». Проте опера вийшла недостатньо глибокою. Великий інтерес представляє третя опера Сєрова, «Ворожа сила», по драмі А. М. Островського «Не так живи, як хочеться» (пост. 1871 р.). Композитор задумав створити пісенну оперу, музика якої має ґрунтуватися на першоджерелах. Проте в опері немає єдиної драматургічної концепції, і її музика не піднімається до висот реалістичного узагальнення.

А. Г. Рубінштейн (1829-1894) як оперний композитор почав з твору історичної опери «Куликівська битва» (1850), У 60-ті рр. н. він створив ліричну оперу «Фераморс» та ромаігачську оперу «Діти степів». Найкраща опера Рубінштейна, «Демон» по Лермонтову (1871), збереглася в репертуарі. Ця опера є прикладом російської ліричної опери, в якій найбільш талановиті сторінки присвячені висловленню почуттів героїв. Жанрові сцени «Демона», в яких композитор використовував народну музику Закавказзя вносять місцевий колорит Опера «Демон» мала успіх серед сучасників, які бачили в головному герої образ людини 40-50-х років.

Оперна творчість композиторів «Могутньої купки» та Чайковського була тісно пов'язана з новою естетикою доби 60-х років. Нові суспільні умови висунули перед російськими художниками нові завдання. Головною проблемою епохи стала проблема відображення у витворах мистецтва народного життя у всій його складності та суперечливості. Вплив ідей революційних демократів (найбільше Чернишевського) позначилося в області музичної творчості тяжінням до загальнозначних тем і сюжетів, гуманістичною спрямованістю творів, прославленням високих духовних сил народу. Особливого значення в цей час набуває історична тема.

Інтерес до історії свого народу у роки типовий як композиторів. Широко розвивається сама історична наука; письменники, поети та драматурги звертаються до історичної теми; розвивається історичний живопис. Епохи переворотів, селянських повстань, масових рухів викликають найбільший інтерес. Важливе місце займає проблема взаємини народу та царської влади. Саме цій темі присвячені історичні опери М. П. Мусоргського та Н. А. Римського-Корсакова.

Опери М. П. Мусоргського (1839-1881) «Борис Годунов» (1872) і «Хованщина» (закінчена Рлмським-Корсаковим у 1882 р.) належать до історико-трагедійної гілки російської класичної опери. Композитор назвав їх «народними музичними драмами», оскільки парод – у центрі обох творів. Головна ідея «Бориса Годунова» (за однойменною трагедією Пушкіна) – конфлікт: цар – народ. Ця ідея була однією з найважливіших і гострих у пореформену епоху. Мусоргський хотів у подіях минулого Русі знайти аналогію із сучасністю. Суперечність народних інтересів та самодержавної влади показано у сценах народного руху, що переходить у відкрите повстання. Водночас композитор приділяє велику увагу трагедії совісті, що переживається царем Борисом. Багатогранний образ Бориса Годунова є одним із найвищих досягнень світової оперної творчості.

Друга музична драма Мусоргського, «Хованщина», присвячена стрілецьким повстанням наприкінці XVII ст. Стихія народного руху у всій з буйною силою чудово виражена музикою опери, заснованої на творчому переосмисленні народнопісенного мистецтва. Музиці "Хованщини", як і музиці "Бориса Годунова", властивий високий трагізм. Основою мелодійного миля обох опер служить синтез пісенного та декламаційного почав. Новаторство Мусоргського, народжене новизною задуму, глибоко самобутнє вирішення завдань музичної драматургії змушує зарахувати обидві його опери до найвищих здобутків музичного театру.

Опера А. П. Бородіна (1833-1887) «Князь Ігор» також примикає до групи історичних музичних творів (сюжетон її послужило «Слово о полку Ігоревім»). Ідея любові до батьківщини, ідея об'єднання перед ворогом розкрита композитором з великим драматизмом (сцени в Путивлі). Композитор поєднував у своїй опері монументальність епічного жанру з ліричним початком. У поетичному втіленні половецького табору втілено заповіти Глінки; своєю чергою, музичні картини Сходу у Бородіна надихнули багатьох російських і радянських композиторів створення орієнтальних образів. Чудовий мелодійний дар Бородіна проявився у широкоспівному стилі опери. Бородін не встиг закінчити оперу; «Князь Ігор» було завершено Римським-Корсаковим і Глазуновим й у редакції поставлено сцені в 1890г.

Жанр історичної музичної драми був розвинений і Н. Л. Римським-Корсаковим (1844-1908). Псковська вольниця, що повстає проти Івана Грозного (опера "Псковитянка", 1872), змальована композитором з епічною величчю. Образ царя під час справжнього драматизму. Ліричний елемент опери, пов'язаний з героїнею - Ольгою, збагачує музику, вносячи до великої трагедійної концепції риси піднесеної ніжності та м'якості.

П. І. Чайковський (1840-1893), найбільше прославився своїми яірично-психологічними онерами, був автором трьох історичних опер. Опери «Опричник» (1872) та «Мазепа» (1883) присвячені драматичним подіям із російської історії. В опері «Орлеанська діва» (1879) композитор звернувся до історії Франції та створив образ національної французької героїні Жанни Д'Арк.

Особливість історичних опер Чайковського - їхня спорідненість з його ліричними операми. Композитор розкриває у яких характерні риси зображуваної епохи через долю окремих людей. Образи його героїв відрізняються глибиною та правдивістю передачі складного внутрішнього світу людини.

Крім народно-історичних музичних драм у російській опері ХІХ ст. важливе місце займають народно-казкові опери, широко представлені у творчості Н. А. Римського-Корсакова, Найкращі казкові опери Римського-Корсакова - «Снігуронька» (1881), «Садко» (1896), «Каш безсмертний» (1902) і « Золотий півник» (1907). Особливе місце займає опера «Сказання про невидимий град Китеж і діву Февронію» (1904), написана за матеріалами народних переказів про татаро-монгольське нашестя.

Опери Римського-Корсакова вражають різноманітністю трактування народно-казкового жанру. То це поетична інтерпретація стародавніх народних уявлень про природу, виражена у чудовій казці про Снігуроньку, то могутня картина древнього Новгорода, то зображення Росії початку XX ст. в алегоричному образі холодного Кащеєва царства, то справжня сатира па прогнилий самодержавний лад у казково-лубочних образах («Золотий півник»). У різних випадках методи музичного окреслення героїв та прийоми музичної драматургії Римського-Корсакова різні. Однак у всіх його операх відчувається глибоке творче проникнення композитора у світ народних уявлень, народних вірувань, у світогляд народу. Основою музики його опер є мова народної пісні. Опора, па народна творчість, характеристика дійових осіб шляхом використання різних народних жанрів – типова риса Римського-Корсакова.

Вершина творчості Римського-Корсакова - велична епопея про патріотизм народу Русі в опері «Сказання про невидиме місто Китеж і діву Февронію», де композитор досяг величезної висоти музично-симфонічного узагальнення теми.

Серед інших різновидів російської класичної опери одне з головних місць належить лірико-психологічній опері, початок якої було започатковано «Русалкою» Даргомизького. Найбільший представник цього жанру в російській музиці - Чайковський, автор геніальних творів, що увійшли до світового оперного репертуару: «Євгенія Онєгіна» (1877-1878), «Чародійки» (1887), «Пікової дами» (1890), «Іоланти» (18) ). Новаторство Чайковського пов'язане з напрямом його творчості, присвяченої ідеям гуманізму, протесту проти приниження людини, віри у краще майбутнє людства. Внутрішній світ людей, їхні взаємини, їхні почуття розкрито в операх Чайковського шляхом поєднання театральної дієвості із послідовним симфонічним розвитком музики. Оперна творчість Чайковського - одне з найбільших явищ світового музично-театрального мистецтва XIX ст.

Найменшою кількістю творів представлена ​​в оперній творчості російських композиторів комедійна опера. Однак і ці небагато зразків відрізняються національною своєрідністю. Вони немає розважальної легковажності, комікування. Основою більшості їх послужили повісті Гоголя з «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки». У кожній із опер-комедій відбилися індивідуальні особливості авторів. У опері Чайковського «Чере вички» (1885; у першій редакції - «Коваль Вакула», 1874) переважає ліричний елемент; у «Травневої ночі» Римського-Корсакова (1878)-фантастичний та обрядовий; у «Сорочинському ярмарку» Мусоргського (70-ті рр., не оконч.) – суто комедійний. Названі опери – зразки майстерності реалістичного відображення життя народу у жанрі комедії характерів.

До російської оперної класики примикає ряд про: паралельних явищ у російському музичному театрі. Ми маємо на увазі творчість композиторів, які не створили творів неминучого значення, хоча і вклали свій посильний внесок у розвиток російської опери. Тут треба назвати опери Ц. А. Кюї (1835-1918), учасника балакірівського гуртка, відомого музичного критика 60-70-х рр. Опери Кюї «Вільям Раткліф» і «Анджело», що не виходять з умовно-романтичного стилю, позбавлені драматизму і, часом, яскравої музики. Пізніші опори Кюї мають менше значення («Капітанська донька», «Мадемуазель Фіфі» та ін.). Супутнім класичній опері було творчість видають цього диригента і музичного керівника опери в Петербурзі Е. Ф. Направника (1839-1916). Найбільшою популярністю користується опера «Дубровський», складена в традиціях ліричних опер Чайковського.

З композиторів, що виступили наприкінці ХІХ ст. на оперній сцені, треба назвати А. С. Аренського (1861-1906), автора опер «Сон на. Волзі», «Рафаель» і «Наль і Дамаянті», а також М. М. Ішюлітова-Іванова (1859-1935), опера «Ася», за І. С. Тургенєвим, написана в ліричній манері Чайковського. Особняком стоїть історія російської опери «Орестея» З. І. Танєєва (1856-1915), по Есхілу, яку можна охарактеризувати як театралізовану ораторію.

У той же час виступив як оперний композитор С. В. Рахманінов (1873-1943), який до закінчення консерваторії (1892) склав одноактну онеру «Алеко», витриману в традиціях Чайковського. Пізніші опери Рахманінова - «Франческа да Ріміні» (1904) і «Скупий лицар» (1904) - написані в характері опер-кантат; у них максимально стиснуто сценічну дію та дуже розвинений музично-симфонічний початок. Музика цих опер, талановита та яскрава, несе на собі печатку своєрідності творчого стилю автора.

Із менш значних явищ оперного мистецтва початку XX ст. назвемо оперу А.Т. якої елементи натуралізму поєднуються із щирим вражаючим ліризмом.

XIX століття – епоха російської оперної класики. Російські композитори створили шедеври у різних жанрах оперного мистецтва: драми, епосу, героїчної трагедії, комедії. Вони створили новаторську музичну драматургію, яка народилася у зв'язку з новаторським змістом опер. p align="justify"> Важлива, визначальна роль масових народних сцен, багатостороння характеристика дійових осіб, нове тлумачення традиційних оперних форм і створення нових принципів музичної єдності всього твору - характерні риси російської оперної класики.

Російська класична опера, що розвинулася під впливом філософсько-естетичної передової думки, під впливом подій життя стала однією з чудових сторін російської національної культури XIX ст. Весь шлях розвитку російської оперної творчості у минулому столітті йшов паралельно великому визвольному руху російського народу; композиторів надихали високі ідеї гуманізму та демократичного просвітництва, та його твори є нам великими зразками справді реалістичного мистецтва.

італ. opera, букв. - праця, справа, твір

Рід музично-драматичного твору. Опера заснована на синтезі слова, сценічної дії та музики. На відміну від різних видів драматичного театру, де музика виконує службові, прикладні функції, в опері вона стає основним носієм та рушійною силою дії. Для опери необхідний цілісний музично-драматичний задум, що послідовно розвивається (див. ). Якщо він відсутній, а музика лише супроводжує, ілюструє словесний текст і події, що відбуваються на сцені, то оперна форма розпадається, і специфіка опери як особливого роду музично-драматичного мистецтва втрачається.

Виникнення опери Італії межі 16-17 ст. було підготовлено, з одного боку, деякими формами ренесансного т-ра, в яких брало музиці відводилося значить. місце (пишна придв. інтермедія, пасторальна драма, трагедія з хорами), з другого - широким розвитком у цю саму епоху сольного співу з інстр. супроводом. Саме в О. знайшли найбільш повне вираження шукання та досліди 16 ст. у сфері виразної вок. монодії, здатної передавати різноманітні нюанси людської мови. Б. В. Асаф'єв писав: "Великий рух Ренесансу, що створило мистецтво "нової людини", що проголосило право вільного виявлення душевності, емоції поза ярма аскетизму, викликало до життя і новий спів, в якому вокалізований, співаючий звук став виразом емоційного багатства людського серця в безмежних його проявах.Цей глибокий історія музики переворот, який змінив якість інтонації, т. е. виявлення людським голосом і говіркою внутрішнього змісту, душевності, емоційної налаштованості, лише міг викликати до життя оперне мистецтво " (Асаф'єв Б. У., Избр. праці, т. V, М., 1957, 63).

Найважливіший, невід'ємний елемент оперного произв.- спів, що передає багату гаму людських переживань у найтонших відтінках. Через разл. буд вок. інтонацій в О. розкривається індивідуальний психіч. склад кожної дійової особи, передаються особливості її характеру та темпераменту. Зі зіткнення різних інтонацій. комплексів, відношення між к-рими відповідає розстановці сил драм. дії, народжується "інтонаційна драматургія" О. як муз.-драм. цілого.

Розвиток симфонізму у 18-19 ст. розширило та збагатило можливості тлумачення музикою драм. дії в О., розкриття його змісту, не завжди повністю виявленого в тексті, що співається, і вчинках дійових осіб. Оркестр виконує в О. різноманітну коментуючу та узагальнюючу роль. Функції його не обмежуються підтримкою вок. партій та експресивним акцентуванням окремих, найбільше означає. моментів дії. Він може передавати "підводну течію" дії, утворюючи свого роду драм. контрапункт до того, що відбувається на сцені та про що співають співаки. Таке поєднання різних планів одна із найсильніших висловить. прийомів в О. Часто оркестр доводить, довершує ситуацію, доводячи її до найвищої точки драм. напруги. Важлива роль належить оркестру також у створенні фону дії, окресленні обстановки, в якій воно відбувається. Оркестрово-описат. епізоди виростають іноді у закінчені симф. картини. Чисто орк. засобами можуть бути втілені і деякі події, що становлять частину самої дії (напр., в симф. Антрактах між сценами). Нарешті, орк. розвиток служить однією з істот. факторів створення цілісної, закінченої оперної форми Все сказане входить у поняття оперного симфонізму, що використовує багато прийомів тематич. розвитку та формоутворення, що склалися в "чистій" інстр. музиці. Але ці прийоми отримують в О. більш гнучке та вільне застосування, підкоряючись умовам та вимогам театру. дії.

У той самий час відбувається і зворотний вплив О. інстр. музику. Так, О. вплинула на формування класич. симф. оркестру. Ряд орк. ефектів, що виникли у зв'язку з тими чи іншими завданнями театр.-драм. порядку, став потім надбанням інстр. творчості Розвиток оперної мелодики у 17-18 ст. підготувало деякі типи класич. інстр. тематизму. До прийомів оперної виразності часто вдавалися представники програмного романтич. симфонізму, прагнули живописати засобами інстр. музики конкретні образи та картини реальної дійсності, аж до відтворення жестів та інтонацій людської мови.

В О. використовуються різноманітні жанри побутової музики - пісня, танець, марш (у їх численних різновидах). Ці жанри служать не тільки для окреслення фону, на якому розгортається дія, створення нац. та місцевого колориту, але й для характеристики дійових осіб. Широке застосування О. знаходить прийом, званий "узагальненням через жанр" (термін А. А. Альшванга). Пісня або танець стають засобом реалістичності. типізації образу, виявлення спільного у приватному та індивідуальному.

Співвідношення разл. елементів, з яких брало складається О. як мистецтв. Ціле, варіюється в залежності від загальних естетич. тенденцій, що панують у ту чи іншу епоху, у тому чи іншому напрямі, а також від конкретних творч. задач, розв'язуваних композитором у цьому творі. Існують О. переважно вокальні, в яких брало оркестру відведена другорядна, підпорядкована роль. Водночас оркестр може бути гол. носієм драм. дії та домінувати над вок. партіями. Відомі О., побудовані на чергуванні закінчених або щодо закінчених вок. форм (арія, аріозо, каватина, розл. види ансамблів, хори), та О. преім. речитативного складу, в яких брало дія розвивається безперервно, без розчленування на отд. епізоди (номери), О. з переважанням сольного початку та О. з розвиненими ансамблями чи хорами. Все р. 19 ст. було висунуто поняття "музична драма" (див. Драма музична). Муз. драма протиставлялася умовною О. "номерної" будови. Під цим визначенням малося на увазі произв., в якому музика повністю підпорядкована драм. дії і слідує за всіма його вигинами. Однак це визначення не враховує специфічності. закономірностей оперної драматургії, які у всьому збігаються із законами драм. т-ра, і не відмежовує О. від деяких ін. видів театр. уявлення з музикою, в яких брало їй не належить чільну роль.

Термін "О." умовний і виник пізніше, ніж рід муз.-драм, що позначається ним. творів. Вперше це найменування було застосовано в даному його значенні в 1639 році, а в загальне вживання воно увійшло в 18 - поч. 19 ст. Автори перших О., що з'явилися у Флоренції на рубежі 16-17 вв.(століття), називали їх "драмами на музиці" (Drama per musica, букв. - "драма через музику" або "драма для музики"). Їх створення викликано прагненням до відродження др.-греч. трагедії. Ця ідея народилася в гуртку вчених-гуманістів, письменників і музикантів, що групувалися у флорентійського дворянина Дж. Барді (див. Флорентійська камерата). Першими зразками О. прийнято вважати "Дафну" (1597-98, не збереглася) та "Еврідіку" (1600) Я. Пері на сл. О. Рінуччіні (музику до "Еврідіки" написав також і Дж. Каччіні). Гол. завданням, що висувається авторами музики, була ясність декламації. Вок. партії витримані в мелодико-речитативному складі і містять лише деякі, слабо розвинені елементи колоратури. У 1607 р. в Мантуї була пост. О. "Орфей" К. Монтеверді, одного з найвидатніших музикантів-драматургів в історії музики. Він вніс в О. справжній драматизм, правду пристрастей, збагатив її висловити. засоби.

Яка зародилася в атмосфері аристократич. салону, О. з часом демократизується, стає доступною для ширших верств населення. У Венеції, що стала в сірий. 17 ст. гол. центром розвитку оперного жанру, в 1637 р. було відкрито перший публич. оперний т-р ("Сан-Касіано"). Зміна соціальної бази О. позначилося на її змісті і характері висловить. коштів. Поряд з міфологіч. сюжетами з'являється історич. тематика, виникає потяг до гострих, напружених драм. конфліктам, поєднанню трагічного з комічним, піднесеного зі смішним та низинним. Вок. партії мелодизуються, набувають рис бельканто, з'являються самостійно. сольні епізоди аріозного типу Для Венеції були написані останні опери Монтеверді, зокрема "Коронація Поппеї" (1642), відроджена в репертуарі совр. оперних т-рів. До найбільших представників венеціанської оперної школи (див. Венеціанська школа) належали Ф. Каваллі, М. А. Честі, Дж. Легренці, А. Страделла.

Тенденція до посилення мелодій. початку та кристалізації закінчених вок. форм, що намітилася у композиторів венеціанської школи, отримала розвиток у майстрів неаполітанської оперної школи, що склалася на поч. 18 ст. Першим великим представником цієї школи був Ф. Провенцале, головою її - А. Скарлатті, серед видатних майстрів - Л. Лео, Л. Вінчі, Н. Порпора та ін. Опери на італ. лібрето в стилі неаполітанської школи писали і композитори ін. національностей, у т. ч. І. Хасі, Г. Ф. Гендель, М. С. Березовський, Д. С. Бортнянський. У неаполітанській школі остаточно склалася форма арії (особливо da capo), була встановлена ​​чітка межа між арією та речитативом, визначено драматургіч. функції разл. елементів О. як цілого. Стабілізації оперної форми сприяла діяльність лібретистів А. Дзено та П. Метастазіо. Ними був вироблений стрункий і закінчений тип опери-серіа ("серйозної опери") на міфологічні. чи історико-героїч. сюжет. Але з часом драм. зміст цієї О. все більше відходило на задній план, і вона перетворювалася на розвагу. "концерт у костюмах", повністю підкоряючись забаганки віртуозів-співаків. Вже у сірий. 17 ст. італ. О. поширилася у низці європ. країн. Знайомство з нею послужило стимулом до виникнення в деяких з цих країн свого нац. оперного т-ра. В Англії Г. Перселл, використовуючи досягнення венеціанської оперної школи, створив глибоко самобутнє вир. рідною мовою "Дідона і Еней" (1680). Ж. Б. Люллі став родоначальником франц. ліричної трагедії – типу героїко-трагіч. О., багато в чому близького класич. трагедії П. Корнеля та Ж. Расіна. Якщо "Дідона і Еней" Перселла залишилася одиничним явищем, яке не мало продовження на англ. грунті, то жанр лірич. Трагедія набула широкого розвитку у Франції. Його кульмінація у сірий. 18 ст. була пов'язана із творчістю Ж. Ф. Рамо. Водночас італ. опера-серіа, що панувала у 18 ст. у Європі, часто ставала гальмом у розвиток нац. О.

У 30-х роках. 18 ст. в Італії виник новий жанр - опера-буффа, що розвинувся з коміч. інтермедій, які було прийнято виконувати між діями опер-серіа. Першим зразком цього жанру зазвичай вважають інтермедії Дж. В. Перголезі "Служниця-пані" (1733, виконувалися між актами його опери-серіа "Гордий бранець"), що отримали незабаром значення самостійних. сценіч. твори. Подальше розвиток жанру пов'язані з творчістю комп. Н. Логрошино, Б. Галуппі, Н. Піччинні, Д. Чимарози. В опері-буффа знайшли відображення передові реалістичні. тенденції тієї доби. Ходульним умовно-героїч. персонажам опери-серіа були протиставлені образи простих людей із реального життя, дія розвивалася стрімко та жваво, мелодика, пов'язана з нар. витоками, що поєднувала гостру характеристичність з наспівністю м'якого почуття. складу.

Поряд з італ. оперою-буффа у 18 ст. виникають та ін. нац. типи коміч. О. Виконання "Служниці-пані" в Парижі в 1752 сприяло зміцненню позицій франц. опера комік, що сягає корінням у нар. ярмаркові уявлення, що супроводжувалися співом нескладних куплетних пісеньок. Демократич. позов-во італ. "буффонів" було підтримано діячами франц. Освіти Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Ф. М. Гріммом та ін. Коміч. опери Ф. А. Філідора, П. А. Монсіньї, А. Е. М. Гретрі відрізняють реалістичні. зміст, розвинені масштаби, мелодич. багатство. В Англії виникла баладна опера, прообразом якої послужила "Опера жебраків" Дж. Пепуша на сл. Дж. Гея (1728), що являла собою соціально загострену сатиру на аристократич. оперу-серіа. "Опера жебраків" вплинула на формування в сірий. 18 ст. ньому. зінгшпіля, який надалі зближується з франц. опера комік, зберігаючи нац. характер у образному ладі та муз. мовою. Найбільшими представниками пн.-нім. Зінгшпіля були І. А. Хіллер, К. Г. Нефе, І. Рейхардт, австрійського - І. Умлауф і К. Діттерсдорф. Жанр зінгшпіля глибоко переосмислений В. А. Моцартом у "Викраденні з сералю" (1782) і "Чарівній флейті" (1791). На поч. 19 ст. у цьому жанрі проявляються романтич. тенденції. Риси зінгшпиля зберігає "програмне" произв. ньому. муз. романтизму "Вільний стрілець" К. М. Вебера (1820). На основі нар. звичаїв, пісень та танців склалися нац. Жанри іспан. муз. т-ра - сарсуела і пізніше (2-я пол. 18 ст) тонаділля.

В останній третині 18 ст. виникла русявий. коміч. О., що черпала сюжети з батьківщин. життя. Молода русявий. О. сприйняла деякі елементи італ. опери-буффа, франц. опера комік, нім. зінгшпиля, але за характером образів та інтонац. строю музики вона була глибоко самобутня. Її дійовими особами були здебільшого люди з народу, музика ґрунтувалася на значить. мірою (іноді повністю) на мелодиці нар. пісень. О. займала найважливіше місце у творчості талановитих русявих. майстрів Є.І. я ред. 1792, та ін). На рубежі 18-19 ст. нац. тип нар.-побутовий коміч. О. виник у Польщі, Чехії та деяких інших країнах.

разл. оперні жанри, чітко диференційовані у 1-й пол. 18 ст, в ході історич. розвитку зближалися, межі з-поміж них часто ставали умовними і відносними. Зміст коміч. О. поглиблювалося, до неї вносилися елементи. патетики, драматизму, котрий іноді героїки ( " Річард Левине серце " Гретрі, 1784). З іншого боку, "серйозна" героїч. О. набувала більшої простоти і природності, звільняючись від властивої їй пихатої риторики. Тенденція до оновлення традицій. типу опери-серіа проявляється у сірий. 18 ст. у італ. комп. Н. Йоммеллі, Т. Траетти та ін. Корінна муз.-драм. реформа була здійснена К. В. Глюком, мистецтв. принципи якого склалися під впливом ідей ньому. та франц. Просвітництва. Розпочавши свою реформу у Відні у 60-х роках. 18 ст. ("Орфей і Еврідіка", 1762; "Альцеста", 1767), він завершив її десятиліттям пізніше в умовах передреволюц. Париж (кульмінація його оперного новаторства - "Іфігенія в Тавриді", 1779). Прагнучи до правдивого вираження великих пристрастей, до драм. виправданості всіх елементів оперного спектаклю, Глюк відмовився від будь-яких запропонованих схем. Він використав виразить. кошти як італ. О., і франц. лірич. трагедії, підпорядковуючи їх єдиному драматургіч. задуму.

Вершиною розвитку О. у 18 ст. була творчість Моцарта, який синтезував досягнення різних нац. шкіл і підняв цей жанр на небувалу висоту. Видатний художник-реаліст, Моцарт з величезною силою втілив гострі та напружені драм. конфлікти, створив яскраві, життєво переконливі людські характери, розкриваючи їх у складних взаєминах, сплетенні та боротьбі протилежних інтересів. Для кожного сюжету він знаходив особливу форму муз.-драм. втілення та відповідні висловлює. засоби. У "Весіллі Фігаро" (1786) розкрито у формах італ. опери-буффа глибоке і гостросучасне реалістичне. зміст, в "Дон Жуані" (1787) комедія пов'язана з високою трагедією (dramma giocosa - "весела драма", за власним визначенням композитора), в "Чарівній флейті" в казковій формі виражені піднесені моральності. ідеали добра, дружби, стійкості почуттів.

Великий франц. революція дала нові стимули розвитку О. У кін. 18 ст. у Франції виник жанр "опери порятунку", в якій насувається небезпека долалася завдяки сміливості, відвагі і безстрашності героїв. Ця О. викривала тиранію та насильство, оспівувала доблесть борців за свободу та справедливість. Близькість сюжетів до сучасності, динамізм та стрімкість дії зближували "оперу порятунку" з оперою комік. У той самий час вона вирізнялася яскравим драматизмом музики, що зросла роллю оркестру. Типові зразки цього жанру - "Лодоіска" (1791), "Еліза" (1794) та особливо популярна О. "Два дні" ("Водовоз", 1800) Л. Керубіні, а також "Печера" Ж. Ф. Лесюера (1793) ). До "опери порятунку" примикає в сюжетному відношенні і за своєю драматургією. структурі "Фіделіо" Л. Бетховена (1805, 3-я ред. 1814). Але Бетховен підняв зміст своєї О. до високого ідейного узагальнення, поглибив образи, симфонізував оперну форму. "Фіделіо" стоїть в одному ряду з його найбільшими симф. творами, займаючи особливе місце у світовому оперному иск-ве.

У 19 ст. відбувається чітка диференціація разл. нац. оперних шкіл. Становлення та зростання цих шкіл були пов'язані із загальним процесом складання націй, з боротьбою народів за політичне життя. та духовну незалежність. Формується новий напрямок в иск-ве - романтизм, що культивував, на противагу космополітич. тенденціям доби Просвітництва, підвищений інтерес до нац. форм життя і всього, у чому виявлявся " дух народів " . О. відводилося важливе місце в естетиці романтизму, одним з наріжних каменів до-рою була ідея синтезу позовів. Для романтич. О. характерні сюжети з нар. казок, легенд та переказів або з історич. минулого країни, барвисто змальовані картини побуту та природи, переплетення реального та фантастичного. Композитори-романтики прагнули втілення сильних, яскравих почуттів та різко контрастних душевних станів, бурхлива патетика поєднується у них із мрійливим ліризмом.

Одне з провідних місць у розвитку О. зберігала за собою італ. школа, хоч вона вже не мала такого виключити. значення, як і 18 в., і викликала різку критику із боку представників ін. нац. шкіл. Традицій. жанри італ. О. оновлювалися та видозмінювалися під впливом вимог життя. Вок. початок продовжував панувати над іншими елементами О., але мелодика ставала гнучкішою, драматично осмисленою, різка грань між речитативом і мелодич. співом стиралася, більше уваги приділялося оркестру як засобу муз. характеристики образів та ситуацій.

Риси нового ясно проявилися у Дж. Россіні, творчість якого виросла з італ. оперної культури 18 ст. Його "Севільський цирульник" (1816), що став вершиною розвитку опери-буффа, істотно відрізняється від традиц. зразків цього жанру. Комедія ситуацій, не вільна від елементів поверхневої буффонади, перетворилася у Россіні на реалістичну. комедію характерів, що поєднує жвавість, веселощі та дотепність з влучною сатирою. Мелодії цієї О., нерідко близькі до народних, мають гостру характеристичність і дуже точно відповідають образам дійових осіб. У "Попелюшці" (1817) коміч. О. набуває лірико-романтич. забарвлення, а в "Сороці-злодійці" (1817) наближається до побутової драми. У своїх зрілих операх-серіа, пройнятих пафосом патріотизму і нар.-звільнить. Боротьба ("Мойсей", 1818; "Магомет", 1820), Россіні посилив роль хору, створив великі нар. сцени, повні драматизму та величі. нар.-звільнить. Ідеї ​​набули особливо яскравого вираження в О. "Вільгельм Телль" (1829), в якій Россіні вийшов за рамки італ. оперної традиції, передбачивши деякі риси франц. великий романтич. О.

У 30-40-х роках. 19 ст. розгорнулася творчість В. Белліні та Г. Доніцетті, з'явилися перші О. молодого Дж. Верді, що служать яскравими зразками італ. романтизму. Композитори відобразили у своїх О. патріотич. підйом, пов'язаний з рухом італ. Рисорджименто, напруженість очікувань, спрагу вільного великого почуття. У Белліні ці настрої забарвлені тонами м'якого мрійливого ліризму. Одне з кращих його произв.- О. на історич. сюжет "Норма" (1831), в якій акцентована особиста драма. "Сомнамбула" (1831) – лірико-драм. О. із життя простих людей; О. "Пурітане" (1835) поєднує лірич. драму з темою нар.-реліг. боротьби. Іст.-романтич. драма із сильними пристрастями характерна для творчості Доніцетті ("Лючія ді Ламмермур", 1835; "Лукреція Борджа", 1833). Їм були написані також коміч. О. (найкраща з них - "Дон Паскуале", 1843), що з'єднують традиції. буффонаду з простим і невибагливий. ліризм. Проте коміч. жанр не приваблював композиторів романтич. напрямки, і Доніцетті був єдиним після Россіні великим італ. майстром, який приділяв цьому жанру значить. увагу у творчості.

Вищу точку розвитку італ. О. у 19 ст. і з найбільших за значенням етапів світового оперного иск-ва представляє творчість Верді. Перші його О. "Навуходоносор" ("Набукко", 1841), "Ломбардці в першому хрестовому поході" (1842), "Ернані" (1844), що захоплювали аудиторію патріотич. пафосом та високими героїчами. почуттями, не позбавлені, однак, деякий романтич. ходульності. У 50-х роках. він створив произв. величезний драм. сили. В О. "Ріголетто" (1851) і "Трубадур" (1853), що зберегли романтич. риси, втілено глибоке реалістичність. зміст. У "Травіаті" (1853) Верді зробив наступний крок на шляху до реалізму, взявши сюжет із повсякденного життя. У соч. 60-70-х рр.- "Дон Карлос" (1867), "Аїда" (1870) - він використовує монументальні оперні форми, збагачує засоби вок. та орк. виразності. Повне злиття музики з драм. дією досягнуто ним. в О. "Отелло" (1886), що поєднує шекспірівську міць пристрастей з надзвичайно гнучкою і чуйною передачею всіх психологічних. нюансів. Наприкінці свого творч. шляхи Верді звернувся до комедійного жанру ("Фальстаф", 1892), проте він відійшов від традицій опери-буффа, створивши произв. з безперервно розвивається наскрізною дією і яскраво характерною мовою вок. партій, що ґрунтуються на декламац. принцип.

У Німеччині до поч. 19 ст. не існувало О. великої форми. Від. спроби створення великої нім. О. на історич. тему у 18 ст. не увінчалися успіхом. Нац. ньому. О., що склалася в руслі романтизму, розвинулася із зінгшпіля. Під впливом романтич. ідей збагатилися образна сфера та вираз. засоби цього жанру, укрупнилися його масштаби. Однією з перших нім. романтич. О. була "Ундіна" Е. Т. А. Гофмана (1813, пост. 1816), але розквіт нац. оперного т-ра почався з появи "Вільного стрільця" К. М. Вебера (1820). Величезна популярність цієї О. ґрунтувалася на поєднанні реалістичних. картин побуту та поетич. пейзажності з обрядів. демоніч. фантастикою. "Вільний стрілець" послужив джерелом нових образних елементів і колористич. прийомів як для оперного творчості мн. композиторів, а й для романтич. програмного симфонізму Стилістично менш цілісна велика "лицарська" О. "Евріанта" Вебера (1823) містила, проте, цінні знахідки, що вплинули на подальший розвиток оперного позову в Німеччині. Від "Евріанти" тягнеться пряма нитка до єдності. оперному произв. Р.Шумана "Геновєва" (1849), а також "Тангейзеру" (1845) та "Лоенгріну" (1848) Вагнера. В "Обероні" (1826) Вебер звернувся до жанру казкового зінгшпіля, посиливши в музиці екзотич. сх. колорит. Представниками романтич. напрями у ньому. О. були також Л. Шпор та Г. Маршнер. В іншому плані розвивали традиції зінгшпіля А. Лорцинг, О. Ніколаї, Ф. Флотов, творчості яких були притаманні риси поверхневої розважальності.

У 40-х роках. 19 ст. висувається як найбільший майстер нім. оперного иск-ва Р. Вагнер. Його перші зрілі, самостійні. за стилем О. "Летючий голландець" (1841), "Тангейзер", "Лоенгрін" багато в чому ще пов'язані з романтич. традиціями початку століття. Разом з тим у них вже визначається напрямок муз.-драматургіч. реформи Вагнера, повністю здійсненої ним у 50-60-х роках. Її принципи, викладені Вагнером у теоретико-публіцистич. роботах, що випливали з визнання провідного значення драм. початку в О.: "драма - ціль, музика - засіб для її втілення". Прагнучи до безперервності муз. розвитку, Вагнер відмовився від традиц. форми О. "номерного" будови (арія, ансамбль та ін). В основу оперної драматургії їм було покладено складну систему лейтмотивів, розроблюваних гол. обр. в оркестрі, внаслідок чого у його О. значно зросла роль симф. початку. Зчеплення і всілякі поліфоніч. комбінації разл. лейтмотивів утворювали безперервно поточну муз. тканина – "нескінченну мелодію". Ці принципи отримали закінчене вираження у " Тристані та Ізольді " (1859, пост. 1865) - найбільшому створенні романтичного оперного иск-ва, що відобразило світовідчуття романтизму з найбільшою повнотою. Розвинена система лейтмотивів відрізняє і О. "Нюрнберзькі мейстерзінгери" (1867), але її реалістичні. сюжет визначив отже. роль у цій О. пісенних елементів та жвавих, динамічних нар. сцен. Центр. місце у творчості Вагнера займає грандіозна оперна тетралогія, що створювалася протягом майже чверті століття, - "Кільце нібелунга" ("Золото Рейну", "Валькірія", "Зігфрід" і "Загибель богів", повністю пост. 1876). Осуд влади золота як джерела зла надає "Кільцю нібелунга" антикапіталістич. спрямованість, але загальна концепція тетралогії суперечлива і позбавлена ​​послідовності. О.-містерія "Парсі-фаль" (1882) при всій її витівок. цінності свідчила про кризу романтич. світогляду у творчості Вагнера Муз.-драм. принципи та творчість Вагнера викликали великі суперечки. Знаходячи гарячих прихильників та апологетів серед багатьох музикантів, вони рішуче відкидалися іншими. Ряд критиків, високо оцінюючи суто муз. Досягнення Вагнера вважав, що він був за складом свого обдарування симфоністом, а не театром. композитором, і йшов О. хибним шляхом. Незважаючи на гострі розбіжності в його оцінці, значення Вагнера велике: він вплинув на розвиток музики кін. 19 – поч. 20 ст. Висунуті Вагнером проблеми знаходили різне рішення у композиторів, що належали до разл. нац. школам та мистецтв. напрямам, але жоден мислячий музикант було визначити свого ставлення до поглядів і творч. практиці нім. оперного реформатора

Романтизм сприяв оновленню образно-тематич. сфери оперного иск-ва, виникнення нових його жанрів й у Франції. Франц. романтич. О. складалася у боротьбі з академіч. позовом наполеонівської Імперії та епохи Реставрації. Типовим представником цього зовнішньо ефектного, але холодного академізму в муз. т-ре був Г. Спонтині. Його О. "Весталка" (1805), "Фернанд Кортес, або Завоювання Мексики" (1809) наповнені відгуками військ. ход і походів. Героїч. традиція, що йде від Глюка, повністю перероджується в них і втрачає своє прогресивне значення. Більш життєвим був жанр коміч. О. Зовні примикає до цього жанру "Йосиф" Еге. Мегюля (1807). Ця О., написана на біблійний сюжет, поєднує класич. строгість і простоту з деякими рисами романтизму. Романтич. забарвлення властива О. на казкові сюжети Н. Ізуара ("Попелюшка", 1810) та А. Буальдьє ("Червона шапочка", 1818). Розквіт франц. оперного романтизму посідає кін. 20-х та 30-ті рр. У сфері коміч. О. він отримав відображення в "Білій дамі" Буальдьє (1825) з її патріархально-ідиліч. колоритом та таїнств. фантастикою. У 1828 році в Парижі була посада. "Німа з Портічі" Ф. Обера, що стала одним з перших зразків великої опери. Прославився гол. обр. як майстер коміч. оперного жанру Обер створив О. драм. плану з великою кількістю гостроконфліктних ситуацій і широко розгорнутих динаміч. нар. сцен. Цей тип О. отримав подальший розвиток у "Вільгельмі Теллі" Россіні (1829). Найвизначнішим представником історико-романтич. франц. О. став Дж. Мейєрбер. Майстерність володіння великими сценіч. масами, вмілий розподіл контрастів та яскраво декоративна манера муз. листи дозволили йому, незважаючи на відому еклектичність стилю, створити произв., Які захоплюють напруженим драматизмом дії і суто видовищний театр. ефектністю. Перша паризька опера Мейербера " Роберт-Диявол " (1830) містить елементи похмурої демонич. фантастики у дусі ньому. романтизму поч. 19 ст. Найяскравіший зразок франц. романтич. О.- "Гугеноти" (1835) на історич. сюжет із епохи соціально-релігій. боротьби у Франції 16 в. У пізніших операх Мейєрбера ("Пророк", 1849; "Африканка", 1864) виявляються ознаки занепаду цього жанру. Близький Мейєрбер в трактуванні історич. тематики Ф. Галеві, найкраща з О. до-рого - "Жидівка" ("Дочка кардинала", 1835). Особливе місце у франц. муз. т-ре сірий. 19 ст. займає оперну творчість Г. Берліоза. У пройнятій ренесансним духом О. "Бенвенуто Челліні" (1837) він спирався на традиції та форми коміч. оперного жанру В оперній дилогії "Троянці" (1859) Берліоз продовжує глюковську героїч. традицію, забарвлюючи їх у романтич. тони.

У 50-60-х роках. 19 ст. з'являється лірична опера. У порівнянні з великою романтич. О. масштаби її скромніші, дія концентрується на взаєминах дек. дійових осіб, позбавлених ореолу героїзму та романтич. винятковості. Представники лірич. О. часто зверталися до сюжетів із произв. світової літератури та драматургії (У. Шекспір, І. В. Гете), але трактували їх у побутовому плані. У композиторів менш сильний творч. індивідуальності це призводило іноді до банальності та різкого протиріччя солодко-сентиментального характеру музики строю драм. образів (напр., "Гамлет" А. Тома, 1868). Разом з тим у найкращих зразках цього жанру проявляються увага до внутр. світу людини, тонкий психологізм, які свідчили про посилення реалістичності. елементів у оперному иск-ве. произв., що затвердив жанр лірич. О. у франц. муз. т-ре і найповніше втілили його характерні риси, був " Фауст " Ш. Гуно (1859). Серед ін О. цього композитора виділяється "Ромео і Джульєтта" (1865). У ряді лірич. О. особиста драма героїв показана на тлі екзотич. побуту та природи сх. країн ("Лакме" Л. Деліба, 1883; "Шукачі перлів", 1863, і "Джаміле", 1871, Ж. Бізе). У 1875 році з'явилася "Кармен" Бізе - реалістичний. драма з життя простих людей, до якої правда людських пристрастей, захоплююча висловить. сила і стрімкість дії поєднуються з надзвичайно яскравим та соковитим нар.-жанровим колоритом. У цьому вир. Бізе подолав обмеженість лірич. О. та піднявся до висот оперного реалізму. До найвидатніших майстрів лірич. О. належав також Ж. Массне, який з тонкою проникливістю і витонченістю висловив інтимні переживання своїх героїв ("Манон", 1884; "Вертер", 1886).

Серед молодих нац. шкіл, що досягли зрілості та самостійності в 19 ст., Найбільшою за значенням є російська. Представником рос. оперного романтизму, що вирізнявся яскраво вираженим нац. характером, був А. Н. Верстовський. Серед його О. найбільше значення мала "Аскольдова могила" (1835). З появою класич. шедеврів М. І. Глінки русявий. оперна школа набула пори свого розквіту. Засвоївши найважливіші досягнення зап.-європ. музики від Глюка і Моцарта до своїх італ., Нім. та франц. сучасників, Глінка пішов по собств. шляхи. Своєрідність його оперних произв. коріниться у глибокому зв'язку з нар. ґрунтом, з передовими течіями русявий. суспільств. життя та культури пушкінської епохи. В "Івані Сусаніні" (1836) він створив нац. русявий. тип історич. О., героєм якої є людина з народу. Драматизм образів та дії поєднується у цій О. з монументальною величчю ораторіального стилю. Так само самобутня епіч. драматургія О. "Руслан і Людмила" (1842) з її галереєю різнохарактерних образів, показаних на тлі великих картин Др. Русі та чарівних мальовничістю чарівно-фантастич. сцен. Рос. композитори 2-ї пол. 19 ст, спираючись на традиції Глінки, розширювали тематику та образний лад оперної творчості, ставили перед собою нові завдання та знаходили відповідні засоби для їх вирішення. А. С. Даргомизький створив побутову нар. драму "Русалка" (1855), до якої і фантастич. епізоди служать для втілення життєвого реалістичності. змісту. В О. "Кам'яний гість" (на незмінений текст "маленької трагедії" А. С. Пушкіна, 1866-69, завершена Ц. А. Кюї, інструментована Н. А. Римським-Корсаковим, 1872) їм було висунуто реформаторське завдання - створити произв., вільне від оперних умовностей, у якому було б досягнуто повне злиття музики і драм. дії. На відміну від Вагнера, який переносить центр тяжкості на оркестрове розвиток, Даргомижський прагнув насамперед правдивого втілення у вокальній мелодії інтонацій живої людської промови.

Світове значення русявий. оперної школи затвердили А. П. Бородін, М. П. Мусоргський, Н. А. Римський-Корсаков, П. І. Чайковський. За всієї відмінності творч. індивідуальностей їх поєднували спільність традицій та осн. ідейно-естетич. принципів. Типовими для них були передова демократична. спрямованість, реалістичність образів, яскраво виражений нац. характер музики, прагнення до утвердження високих гуманістич. ідеалів. Багатству та багатогранності життєвого змісту, втіленого у творчості цих композиторів, відповідали різноманітність типів оперних творів. та засобів муз. драматургії. Мусоргський з величезною міццю відбив у "Борисі Годунові" (1872) та "Хованщині" (1872-80, закінчена Римським-Корсаковим, 1883) найгостріші соціально-історич. конфлікти, боротьбу народу проти гноблення та безправ'я. При цьому яскраве окреслення нар. мас поєднується з глибоким проникненням у душевний світ людської особистості Бородін був автором історико-патріотич. О. "Князь Ігор" (1869-87, закінчена Римським-Корсаковим та А. К. Глазуновим, 1890) з її опуклими та цілісними образами дійових осіб, монументальними епіч. картинами Др. Русі, яким протиставлені сх. сцени у половецькому стані. Римський-Корсаков, який звертався переважно. до сфери нар. побуту та обрядів, до разл. форм нар. поетич. творчості, створив оперу-казку "Снігуронька" (1881), оперу-билину "Садко" (1896), оперу-легенду "Сказання про невидимий град Китеж і діву Февронію" (1904), сатирично загострену казкову О. "Золотий петух" 1907) та ін. Для нього характерні широке використання нар.-пісенної мелодики у поєднанні з багатством орк. колориту, розмаїття симф.-описових епізодів, пройнятих тонким почуттям природи, котрий іноді напруженим драматизмом ( " Січка при Керженці " з " Оповіді про невидимому граді Китеже... " ). Чайковського цікавили гол. обр. проблеми, пов'язані з душевним життям людини, відносинами особистості та навколишнього середовища. На першому плані в його О. – психологічний. конфлікт. Разом з тим він приділяв увагу і окресленню побуту, конкретної життєвої обстановки, в якій відбувається дія. Зразком русявий. лірич. О. є "Євгеній Онєгін" (1878) - произв. глибоко національне і характером образів, і за муз. мови, що з культурою русявий. гір. пісні-романсу. У "Пікової дамі" (1890) лірич. драма височить до трагедії. Музика цієї О. пронизана безперервним напруженим струмом симф. розвитку, що повідомляє муз. драматургії концентрованість та цілеспрямованість. Гострий психологіч. конфлікт перебував у центрі уваги Чайковського і тоді, коли він звертався до історич. сюжетам ("Орлеанська діва", 1879; "Мазепа", 1883). Рос. композиторами було створено й низку коміч. О. на сюжети з нар. життя, в яких брало комедійне початок поєднується з ліричним і елементами казкової фантастики ("Сорочинський ярмарок" Мусоргського, 1874-80, закінчена Кюї, 1916; "Черевички" Чайковського, 1880; "Травнева ніч", 1878, ", 1895, Римського-Корсакова).

У сенсі висування нових завдань та отд. цінних драматургіч. знахідок представляють інтерес опери А. Н. Сєрова - "Юдіф" (1862) на біблійний сюжет, трактований в ораторіальному плані, "Рогнеда" (1865) на сюжет з історії Др. Русі і "Ворожа сила" (1871, завершена B.C. Сєрової та H. P. Соловйовим), в основу якої покладена суч. побутової драма. Проте еклектичність стилю знижує їхнє мистецтво. цінність. Минущим виявилося і значення опер Ц. А. Кюї "Вільям Раткліф" (1868), "Анджело" (1875) та ін Особливе місце в русявий. оперній класиці займає "Орестея" С. І. Танєєва (1894), в який сюжет антич. трагедії служить композитору для постановки величезних і загальнозначимих нравств. проблем. С. В. Рахманінов в "Алеко" (1892) віддав відому данину веристським тенденціям. У "Скупому лицарі" (1904) він продовжив традиції декламац. О., що йдуть від "Кам'яного гостя" (цей тип О. був представлений на рубежі 19-20 ст. такими произв., як "Моцарт і Сальєрі" Римського-Корсакова, 1897; "Бенкет під час чуми" Кюї, 1900), Проте посилив роль симф. початку. Прагнення до симфонізації оперної форми виявилося і в його О. "Франческа і Ріміні" (1904).

Все р. 19 ст. висуваються польська та чеш. Оперні школи. Творцем польської нац. О. був С. Монюшко. Найбільш популярні з його О. "Галька" (1847) та "Зачарований замок" (1865) з їх яскравим нац. колоритом музики, реалістичністю образів. Монюшко висловив у своїй оперній творчості патріотич. настрої передового польського суспільства, кохання та співчуття до простого народу. Але він не мав продовжувачів у польській музиці 19 ст. Розквіт чеського оперного т-ра був пов'язаний з діяльністю Б. Сметани, який створив історико-героїчні, легендарні ("Бранденбуржці в Чехії", 1863; "Далібор", 1867; "Лібуше", 1872) та комедійно-побутові ("Продана наречена" , 1866) О. У них знайшов відображення пафос нац.-визволить. боротьби, дано реалістичні. картини нар. життя. Досягнення Сметани були розвинені А. Дворжаком. Його казкові О. "Чорт і Кача" (1899) і "Русалка" (1900) пройняті поетикою природи та нар. фантастики. Нац. О., заснована на сюжетах із нар. життя та відмінна близькістю муз. мови до фольклорних інтонацій, виникає у народів Югославії. Здобули популярність О. хорватських комп. В. Лисинського ("Порін", 1851), І. Зайця ("Микола Шубич Зрінський", 1876). Ф. Еркель був творцем великої історико-романтич. угор. О. "Банк бан" (1852, пост. 1861).

На рубежі 19-20 ст. з'являються нові оперні течії, пов'язані із загальними тенденціями мистецтв. культури цього періоду. Одним з них був веризм, який набув найбільшого поширення в Італії. Подібно до представників цієї течії в літературі композитори-веристи шукали матеріал для гострих драм. положень у звичайній повсякденній дійсності, героями своїх произв. вони обирали простих людей, які не виділяються ніякими особливими якостями, але здатні глибоко і сильно відчувати. Типовими зразками веристської оперної драматургії є "Сільська честь" П. Масканьї (1889) та "Паяци" Р. Леонкавалло (1892). Риси веризму властиві і оперної творчості Дж. Пуччіні. Разом з тим він, долаючи відому натуралістичну. обмеженість веристської естетики, у найкращих епізодах своїх произв. досягав справді реалістичний. глибини та сили вираження людських переживань. У його О. "Богема" (1895) драма простих людей опоетизована, герої наділені душевною шляхетністю та тонкістю почуття. У "Туску" (1899) драм, контрасти загострені і лірич. драма набуває трагедійного забарвлення. У ході розвитку образний лад та стилістика творчості Пуччіні розширювалися, збагачувалися новими елементами. Звертаючись до сюжетів із життя поза євро. народів ("Мадам Баттерфлай", 1903; "Дівчина із Заходу", 1910), він вивчав і використовував у своїй музиці їхній фольклор. В останній його О. "Турандот" (1924, закінчена Ф. Альфано) казково-екзотич. сюжет трактований на кшталт психологич. драми, що поєднує трагедійний початок із гротесково-комедійним. У муз. мові Пуччіні знайшли відображення деякі з завоювань імпресіонізму в області гармонії та орк. колориту. Проте вок. початок зберігає в нього чільну роль. Спадкоємець італ. оперної традиції 19 ст, він був помічатий. майстром Бельканто. Одна із найсильніших сторін його творчості – виразні, емоційно наповнені мелодії широкого дихання. Поруч із у його О. зростає роль речитативно-декламац. та аріозних форм, вок. інтонування стає більш гнучким та вільним.

Особливим шляхом йшов в оперній творчості Е. Вольф-Феррарі, який прагнув поєднувати традиції італ. опери-буффа з деякими елементами веристської оперної драматургії. Серед його О.- "Попелюшка" (1900), "Чотири самодури" (1906), "Намисто мадонни" (1911) та ін.

Тенденції, аналогічні італ. веризму, існували й у оперному иск-ве ін. країн. У Франції вони були пов'язані з реакцією проти вагнерівського впливу, особливо сильно позначився в О. "Фервааль" В. д "Енді (1895). Безпосереднім джерелом цих тенденцій послужили творчий досвід Бізе ("Кармен"), а також літ. Е. Золя А. Брюно, який декларував вимоги життєвої правди в музичній т-рі, близькості до інтересів сучасної людини, створив ряд О. за романами і повістями Золя (частково і на його лібр.), в т.ч. "Облога млина" (1893, сюжет відображає події франко-прусської війни 1870), "Месідор" (1897), "Ураган" (1901), прагнучи наблизити промову дійових осіб до звичайної розмовної мови, він писав О. на прозаїчні тексти. Однак його реалістичні принципи були недостатньо послідовні, і життєва драма часто з'єднується у нього з туманною символікою. паризького побуту

У Німеччині веристські тенденції знайшли відображення в О. "Долина" Е. д"Альбера (1903), але широкого поширення цей напрямок не набув.

Частково стикається з веризмом Л. Яначек в О. "Енуфа" ("Її падчерка", 1903). Водночас у пошуках правдивої та висловить. муз. Декламації, заснованої на інтонаціях живого людського мовлення, композитор зближувався з Мусоргським. Пов'язаний із побутом та культурою свого народу, Яначек створив произв. великий реалістичний. сили, образи і вся атмосфера дії якого носять глибоко нац. характер. Його творчість позначила новий етап у розвитку чеш. О. після Сметани та Дворжака. Він не пройшов повз досягнень імпресіонізму та інших мистецтв. течій поч. 20 ст, але залишався вірним традиціям своєї нац. культури. В О. "Подорожі пана Броучка" (1917) героїч. образи Чехії епохи гуситських воєн, що нагадують деякі сторінки творчості Сметани, зіставляються з іронічно забарвленою химерною фантасмагорією. Тонким відчуттям чеш. природи і побуту перейнята О. "Пригоди лисички-шахрайства" (1923). Характерним для Яначека було звернення до сюжетів русявий. класич. літератури та драматургії: "Катя Кабанова" (за "Грозою" А. Н. Островського, 1921), "З мертвого будинку" (за романом Ф. М. Достоєвського "Записки з мертвого будинку", 1928). Якщо в першій із цих О. акцент зроблено на лірич. драмі, то другий композитор прагнув передати складну картину взаємини разл. людських характерів, вдавався до гостроекспресивних засобів муз. вирази.

Для імпресіонізму, отд. елементи якого були використані в оперній творчості багатьма композиторами поч. 20 ст, загалом не характерне тяжіння до драм. жанрів. Чи не унікальним зразком оперного произв., що послідовно втілює естетику імпресіонізму, є "Пеллеас і Мелізанда" К. Дебюссі (1902). Дія О. оповита атмосферою неясних передчуттів, стомлень і очікувань, всі контрасти приглушені та ослаблені. Прагнучи передати у вок. партіях інтонаційний склад промови дійових осіб, Дебюссі дотримувався принципів Мусоргського. Але самі образи його О. і весь сутінковий таїнств. світ, в якому відбувається дію, несуть на собі печатку символіч. загадковості. Надзвичайна тонкість яскравого та експресивного нюансування, чуйне реагування музики на найменші зрушення у настроях героїв поєднуються з відомою одноплановістю загального колориту.

Створений Дебюссі тип імпресіоністської О. не отримав розвитку ні в його власності. творчості, ні на франц. оперному иск-ве 20 в. "Аріана і Синя борода" П. Дюка (1907) при деякому зовнішньому подібності з О. "Пеллеас і Мелізанда" відрізняється більш раціоналістичним. характером музики і переважанням барвисто-опис. елементів над психологічно промовистими. Інший шлях обрав М. Равель в одноактний коміч. О. "Іспанська година" (1907), до якої острохарактерна муз. Декламація, що йде від "Одруження" Мусоргського, поєднується з барвистим використанням елементів іспан. нар. музики. Притаманний композитору дар характеристич. Опис образів позначився і в О.-балеті "Дитина і чари" (1925).

В ньому. О. кін. 19 – поч. 20 ст. помітно відчувався вплив Вагнера. Проте вагнерівські муз.-драматургіч. принципи та стиль були сприйняті більшістю його послідовників епігонського. У казково-романтич. операх Е. Хумпердінка (найкраща з них - "Ганс і Гретель", 1893) вагнерівська пишна гармонія та оркестрування поєднуються з простою співучою мелодикою нар. складу. X. Пфіцнер привносив у трактування казкових і легендарних сюжетів елементи религ.-філософської символіки ("Роза з саду кохання", 1900). Клерикально-католич. тенденції знайшли свій відбиток і в його О. "Палестрина" (1915).

Як один із послідовників Вагнера почав свою оперну творчість Р. Штраус ("Гунтрам", 1893; "Без вогню", 1901), але надалі вона зазнала значить. еволюцію. У "Саломеї" (1905) і "Електрі" (1908) виявилися тенденції експресіонізму, хоч і досить поверхово сприйняті композитором. Дія в цих О. розвивається з безперервно наростаючим емоцією. напругою, розпал пристрастей часом межує зі станом патологіч. одержимості. Атмосфера гарячкової збудженості підтримується масивним і багатим на фарби оркестром, що досягає колосальної потужності звучання. Написана в 1910 лірико-комедійна О. "Кавалер троянд" позначила поворот у його творчості від експресіоністських до неокласицистських тенденцій. Елементи моцартівського стилю поєднуються в цій О. з чуттєвою красою і красою віденського вальсу, фактура стає легшою і прозорішою, не звільняючись, проте, повністю від вагнерівської повнозвучної розкоші. У наступних операх Штраус звертався до стилізацій на кшталт барокового муз. т-ра ("Аріадна на Наксосі", 1912), до форм віденської класич. оперети ("Арабелла", 1932) або опери-буффа 18 ст. ("Мовчазна жінка", 1934), до античної пасторалі в ренесансному заломленні ("Дафна", 1937). Незважаючи на відомий еклектизм стилю, опери Штрауса завоювали популярність у слухачів завдяки доступності музики, виразності мелодій. мови, поетизованого втілення найпростіших життєвих конфліктів.

З кін. 19 ст. прагнення створення нац. оперного т-ра та відродження забутих і загублених традицій у цій галузі проявляється у Великій Британії, Бельгії, Іспанії, Данії, Норвегії. Серед произв., що отримали міжнар. визнання, - "Сільські Ромео і Юлія" Ф. Діліуса (1901, Англія), "Життя коротке" М. де Фалья (1905, Іспанія).

20 ст. вніс означає. зміни у саме розуміння оперного жанру. Вже 1-му десятилітті 20 в. висловлювалося думка, що О. перебуває у стані кризи і не має перспектив подальшого розвитку. В. Г. Каратигін писав у 1911: "Опера - мистецтво минулого, частково - сьогодення". Епіграфом до своєї статті "Драма і музика" він взяв висловлювання В. Ф. Комісаржевської: "Ми йдемо від опери до драми з музикою" (зб. "Алконост", 1911, с. 142). деякі совр. заруб. автори пропонують відмовитися від терміна "О." і замінити його ширшим поняттям "муз. театр", тому що мн. произв. 20 ст, що визначаються як О., не відповідають жанровим критеріям, що встановилися. Процес взаємодії та взаємопроникнення разл. жанрів, що є однією з ознак розвитку музики 20 ст, призводить до виникнення произв. змішаного типу, для яких брало важко знайти однозначне визначення. О. зближується з ораторією, кантатою, в ній використовуються елементи пантоміми, естр. огляди, навіть цирку. Поруч із прийомами нової театр. техніки в О. використовуються засоби кінематографа та радіотехніки (можливості зор. і слухового сприйняття розширюються за допомогою кінопроекції, радіоапаратури) та ін. Одночасом. з цим виявляється тенденція до розмежування функцій музики та драм. дії та побудови оперних форм на основі структурних схем та принципів "чистої" інстр. музики.

на зап.-європ. О. 20 ст. вплинули разл. мистецтв. течії, серед яких брало найбільше значення мали експресіонізм і неокласицизм. Ці дві протилежні, хоча іноді і перепліталися між собою, течії однаковою мірою протистояли як вагнеризму, так і реалістичні. оперної естетики, що вимагає правдивого відображення життєвих колізій та конкретних образів. Принципи експресіоністської оперної драматургії отримали вираз у монодрамі А. Шенберга "Очікування" (1909). Майже позбавлене елементів зовніш. події, це произв. засноване на безперервному нагнітанні неясного, тривожного передчуття, завершуючись вибухом розпачу та жаху. Загадкова символіка у поєднанні з гротеском характеризує муз. драму Шенберга "Щаслива рука" (1913). Більш розгорнутий драматургіч. задум лежить в основі його неоконч. О. "Мойсей і Аарон" (1932), але образи її надумані і є лише символами религ.-нравств. уявлень. На відміну від Шенберга, його учень А. Берг звертався в оперній творчості до сюжетів із реального життя та прагнув ставити гострі соціальні проблеми. Велика сила драм. вирази відрізняє його О. "Воццек" (1921), пройняту глибоким співчуттям до безправних, викинутих за борт життя біднякам, та засудженням ситого самовдоволення "влада заможних". Водночас у "Воццеку" відсутні повноцінні реалістичні. характери, персонажі О. діють несвідомо, через незрозумілі інстинктивні спонукання і нав'язливі ідеї. Неоконч. опера Берга " Лулу " (1928-35) за великої кількості драматично вражаючих моментів і виразності музики позбавлена ​​ідейної значимості, містить елементи натуралізму і болісної еротики.

Оперна естетика неокласицизму заснована на визнанні "автономності" музики і незалежності її від дії, що розігрується на сцені. Ф. Бузоні створив тип неокласицистської "ігрової опери" ("Spieloper"), що відрізняється навмисною умовністю, неправдоподібністю дії. Він домагався, щоб дійові особи О. "навмисно поводилися інакше, ніж у житті". У своїх О. "Турандот" (1917) та "Арлекін, або Вікна" (1916) він прагнув відтворити в модернізованому вигляді тип італ. комедії дель арте. Музика обох О., побудована на чергуванні коротких замкнутих епізодів, поєднує стилізацію з елементами гротеску. Суворі, конструктивно закінчені форми інстр. музики є основою його О. "Доктор Фауст" (завершена Ф. Ярнахом, 1925), до якої композитор ставив глибокі філософські проблеми.

Близький до Бузоні у поглядах на природу оперного иск-ва І. Ф. Стравінський. Обидва композитори з однаковою ворожістю ставилися до того, що вони називали "веризмом", маючи на увазі під цим словом усяке прагнення життєвої правдоподібності образів і ситуацій в оперному т-рі. Стравінський стверджував, що музика неспроможна передавати зміст слів; якщо спів бере на себе таке завдання, то тим самим він "залишає межі музики". Перша його О. "Соловей" (1909-14), стилістично суперечлива, поєднує елементи імпресіоністськи забарвленої екзотики з більш жорсткою конструктивною манерою листа. Своєрідний тип русявий. опери-буффа є "Мавра" (1922), вок. партії до-рой засновані на іронічно-гротесковому втіленні інтонацій побутового романсу 19 ст. Притаманне неокласицизму прагнення універсальності, до втілення " загальних " , " чудових " ідей уявлень у формах, позбавлених нац. і тимчасової визначеності, найяскравіше виявилося в О.-ораторії Стравінського "Цар Едіп" (за трагедією Софокла, 1927). Враженню відчуженості сприяє лібр., написане на незрозумілому совр. слухачеві лат. мовою. Використовуючи форми старовинної барокової О. у поєднанні з елементами ораторіального жанру, композитор навмисно прагнув сценіч. нерухомості, статуарності. Аналогічний характер носить і його мелодрама "Персефона" (1934), в якій оперні форми поєднуються з декламацією і танц. пантомімою. В О. "Пригоди гульвіси" (1951) для втілення сатирич.-моралізуючого сюжету Стравінський звертається до форм коміч. опери 18 в., але привносить деякі риси романтич. фантастики та алегорії.

Неокласицистська трактування оперного жанру була характерна і для П. Хіндеміта. Віддавши О. 20-х гг. Відому данину модним декадентським течіям, він у зрілий період творчості звернувся до широко масштабних задумів інтелектуалізованого плану. У монументальній О. на сюжет з епохи селянських воєн у Німеччині "Художник Матіс" (1935) на тлі картин нар. руху показана трагедія художника, що залишається самотнім та невизнаним. Складністю і багатоскладовістю композиції відрізняється О. "Гармонія світу" (1957), героєм якої є астроном Кеплер. Перевантаженість абстрактної раціоналістич. символікою робить це произв. важко сприймається слухача і драматургічно мало дієвим.

В італ. О. 20 ст. однією з проявів неокласицизму було звернення композиторів до форм і типовим образам оперного иск-ва 17-18 ст. Ця тенденція знайшла вираз, зокрема, у творчості Дж. Ф. Маліп'єро. Серед його произв. для муз. т-ра - цикли оперних мініатюр "Орфеїди" ("Смерть масок", "Сім пісень", "Орфей, або Восьма пісня", 1919-22), "Три комедії Гольдоні" ("Кав'ярня", "Сіньйор Тодеро-брюзга") , "Кьоджинські суперечки", 1926), а також великі історико-трагіч. О. "Юлій Цезар" (1935), "Антоній та Клеопатра" (1938).

Неокласицистські тенденції частково виявилися й у франц. оперному т-рі 20-30-х рр., проте тут вони не отримали послідовн., Закінч. вирази. У О. Онеггера це виявилося у тяжінні до античним і біблійним темам як до джерела "вічних" загальнолюдських моральних цінностей. Прагнучи до узагальненості образів, наданню їм "надчасного" характеру, він зближував О. з ораторією, іноді вносив у свої произв. елементи літургійності. Водночас муз. мова його соч. відрізняється живою та яскравою виразністю, композитор не цурався і найпростіших пісенних оборотів. Єдностей. произв. Онеггера (якщо не вважати написаної совм. з Ж. Ібером і не представляє великої цінності О. "Орлятко", 1935), яке може бути названо О. в прив. сенсі слова, є "Антигона" (1927). Такі соч., як "Цар Давид" (1921, 3-я ред. 1924) і "Юдіф" (1925), вірніше віднести до жанру драм. ораторії, вони більше утвердилися наприкінці. репертуарі, аніж на оперній сцені. Це визначення сам композитор дав і одному з найзначніших своїх творів. "Жанна д"Арк на багатті" (1935), задуманому ним як масове народне уявлення, що виконується просто неба. У різнорідному за складом, дещо еклектичному оперному творчості Д. Мійо також отримала відображення антична і біблійна тематика ("Евменіди", ; "Медея", 1938; "Давид", 1953).У своїй лат.-амер. трилогії "Христофор Колумб" (1928), "Максиміліан" (1930) і "Болівар" (1943) Мійо воскрешає тип великий історико-романтич О., але користується сучасними засобами музичного вираження Особливою масштабністю відрізняється перша з цих О., в який одночасний показ різних планів дії досягається за допомогою складних політональних прийомів в музиці і застосування новітніх засобів театральної техніки, включаючи кінопроекцію Данню веристським тенденціям з'явилася його О. "Бідний матрос" (1926). Найбільший успіх мав цикл оперних мініатюр Мійо ("опери-хвилинки"), заснованих на пародійному заломленні міфологічних сюжетів: "Викрадення Європи", "Покинута Аріадна" і "Звільнення Тезея" (1927).

Поряд із зверненням до величностей. образам античності, напівлегендарного біблійного світу або середньовіччя в оперній творчості 20-х років. проявляється тенденція до гострої злободенності утримання та безпосередностей. відгуку явища совр. насправді. Іноді це обмежувалося гонитвою за дешевою сенсаційністю і призводило до створення произв. Легкого, напівфарсового характеру. У О. "Стрибок через тінь" (1924) та "Джонні награє" (1927) Е. Кшенека іронічно забарвлена ​​картина совр. бурж. звичаїв представлена ​​у вигляді ексцентрично-розважати. Театр. дії з еклектичною музикою, що поєднує урбаністичні. ритми та елементи джазу з банальної лірич. мелодикою. Так само поверхнево виражений сатирич. елемент в О. "З сьогодні на завтра" Шенберга (1928) та "Новини дня" Хіндеміта (1929), що займають епізодич. місце у творчості цих композиторів. Найбільш виразно втілена соціально-критич. тема у муз.-театр. произв. К. Вейля, написаних у співпраці з Б. Брехтом,-"Тригрошова опера" (1928) і "Підвищення і падіння міста Махагоні" (1930), в яких брало піддаються критиці і сатирич. викриття основи капіталістич. ладу. Ці произв. являють собою новий тип пісенної О., гостроактуальної за змістом, зверненою до широкої демократичної. аудиторії. Основою їх простої, ясної та зрозумілої музики служать разл. жанри совр. масового муз. побуту.

Сміливо порушує звичні оперні канони П. Дессау у своїх О. на тексти Брехта - "Осуд Лукулла" (1949), "Пунтила" (1960), що відрізняються гостротою та жорсткістю муз. засобів, великою кількістю несподіваних театральних ефектів, використанням елементів ексцентрики.

Свій муз. т-р, заснований на засадах демократизму та доступності, створив К. Орф. Витоки його т-ра різноманітні: композитор звертався до грец. трагедії, до порівн.-століття. містерії, до нар. театралізованим іграм та балаганним виставам, поєднував драм. дію з епіч. оповіданням, вільно поєднуючи спів з розмовою та ритмізованою декламацією. Жодне зі сценіч. произв. Орфа не є О. у звичайному розумінні. Але у кожному з них є визнач. муз.-драматургіч. задум, і музика не обмежується суто прикладними функціями. Співвідношення музики та сценіч. дії варіюється в залежності від конкретного творч. завдання. Серед його произв. виділяються сценіч. кантата "Карміна Бурана" (1936), казково-алегорич. муз. п'єси, що з'єднують елементи О. та драм. спектаклю, "Місяць" (1938) та "Розумниця" (1942), муз. драма "Бернауерін" (1945), своєрідна муз. реставрація антич. трагедії - "Антигона" (1949) та "Цар Едіп" (1959).

Разом з тим деякі великі композитори сер. 20 ст, оновлюючи форми та засоби оперної виразності, не відходили від традиц. основ жанру Так, Б. Бріттен зберіг права співучий вок. мелодії як гол. засоби передачі душевного стану дійових осіб. У більшості його О. напружений наскрізний розвиток поєднується з аріозними епізодами, ансамблями та розгорнутими хором. сцени. Серед найбільше означає. произв. Бріттена - експресіоністськи забарвлена ​​побутова драма "Пітер Граймс" (1945), камерні О. "Наруга Лукреції" (1946), "Альберт Херрінг" (1947) і "Поворот гвинта" (1954), казково-романтич. О. "Сон у літню ніч" (1960). У оперному творчості Дж. Менотті отримали модернізоване заломлення веристські традиції у поєднанні з деякими рисами експресіонізму ( " Медіум " , 1946; " Консул " , 1950, та інших.). Ф. Пуленк підкреслив свою вірність класич. традиціям, назвавши у посвяті О. "Діалоги кармеліток" (1956) імена К. Монтеверді, М. П. Мусоргського та К. Дебюссі. Гнучке володіння засобами вок. виразності становить найбільш сильну сторону монодрами "Людський голос" (1958). Яскравою мелодійністю відрізняється і коміч. опера Пуленка "Груди Тирезія" (1944), незважаючи на сюрреалістич. абсурдність та ексцентричність сценіч. дії. Прихильником О. переважно. вок. типу є X. Ст Хенце ("Король-олень", 1955; "Принц Хомбурзький", 1960; "Бассариди", 1966, та ін).

Поряд із різноманіттям форм і стилістич. тенденцій 20 в. характеризується великою різноманітністю нац. шкіл. Деякі з них вперше досягають міжнар. визнання та стверджують своє самостійність. місце у розвитку світового оперного иск-ва. Б. Барток ("Замок герцога Синя Борода", 1911) і З. Кодай ("Харі Янош", 1926; "Секейська прядильня", 1924, 2-а ред. 1932) внесли нові образи та засоби муз.-драматургіч. виразності у венг. О., зберігаючи зв'язок із нац. традиціями та спираючись на інтонац. буд венг. нар. музики. Першим зрілим зразком болг. нац. О. був "Цар Калоян" П. Владігерова (1936). Для оперного позову народів Югославії особливо велике значення мала діяльність Я. Готоваца (найпопулярніша його О. "Еро з того світу", 1935).

Глибоко самобутній тип амер. нац. О. створив Дж. Гершвін на основі афро-амер. муз. фольклору та традицій негр. "Менестрільного театру". Хвилюючий сюжет із життя негр. бідноти у поєднанні з виразить. та доступною музикою, що використовує елементи блюзу, спірічуели та джазові танці. ритми, що принесли його О. "Порги і Бесс" (1935) світову популярність. Нац. О. розвивається у ряді лат.-амер. країн. Один із засновників аргент. оперного т-ра Ф. Боеро створив насичені фольклорними елементами произв. на сюжети з життя гаучо та селян ("Ракела", 1923; "Розбійники", 1929).

В кін. 60-х. на Заході виник особливий жанр "рок-опери", що використовує засоби суч. естрадно-побутової музики. Популярним зразком цього жанру є "Христос-суперзірка" Е. Л. Веббера (1970).

Події 20 ст. - Настання фашизму в низці країн, 2-а світова війна 1939-45, різко загострена боротьба ідеологій - викликали у багатьох художників потребу чіткіше визначити свою позицію. У позов-ві з'явилися нові теми, повз яких не могла пройти і О. В О. "Війна" Р. Росселіні (1956), "Антигона 43" Л. Піпкова (1963) викривається війна, що приносить важкі страждання і загибель простим людям. Умовно зване "О." произв. Л. Ноно "Нетерпимість 1960" (в новій ред. "Нетерпимість 1970") висловлює гнівний протест композитора-комуніста проти колоніальних воєн, наступу на права трудящих, переслідування борців за мир і справедливість у капіталістичні. країнах. Прямі та явні асоціації з сучасністю викликають і такі произв., як "В'язень" ("В'язень") Л. Даллапікколи (1948), "Сімпліціус Сімпліцисимус" К. А. Хартмана (1948), "Солдати" Б. А. Циммермана ( 1960), хоча в їх основі лежать сюжети класич. літри. К. Пендерецький в О. "Дияви з Лоудіна" (1969), показуючи порівн.-століття. фанатизм і бузувірство, опосередковано викриває фашистське мракобісся. Ці соч. різні за стилістич. спрямованості, і сучасна чи близька сучасності тема який завжди трактується у яких із ясно усвідомлених ідейних позицій, але вони відбивають загальну тенденцію до тіснішого зв'язку з життям, активному вторгнення у його процеси, що спостерігається у творчості прогресивних заруб. художників. Разом про те в оперному иск-ве зап. країн проявляються руйнівні антимистецтва. тенденції суч. "авангарду", що призводять до повного розпаду О. як муз.-драматич. жанру. Такою є "антиопера" "Державний театр" М. Кагеля (1971).

У СРСР розвиток О. був нерозривно пов'язаний із життям країни, становленням сов. муз. та театр. культури. До сер. 20-х рр. відносяться перші, багато в чому ще недосконалі спроби створення О. на сюжет із сучасності чи нар. революц. рухів минулого. Від. цікаві знахідки містять такі произв., як " Льод і сталь " У. У. Дешевова, " Північний вітер " Л. До. Книппера (обидві 1930) і деякі ін. Але загалом ці первістки сов. О. страждають схематизмом, нежиттєвістю образів, еклектичністю муз. мови. Велика подія була пост. в 1926 О. "Кохання до трьох апельсинів" С. С. Прокоф'єва (соч. 1919), яка виявилася близькою сов. мистецтв. культурі своїм життєствердним гумором, динамізмом, яскравою театральністю. Др. Сторони обдарування Прокоф'єва-драматурга проявилися в О. "Гравець" (2-я ред. 1927) і "Вогненний ангел" (1927), що відрізняються напруженим драматизмом, майстерністю гострих і влучних психологічних. характеристик, чуйним проникненням в інтонац. лад людської мови. Але ці произв. композитора, який жив тоді за кордоном, пройшли повз увагу сов. громадськості. Новаторське значення оперної драматургії Прокоф'єва було повністю оцінено пізніше, коли сов. О. піднялася на більш високий щабель, подолавши відомий примітивізм та незрілість перших дослідів.

Гострими дискусіями супроводжувалася поява О. "Ніс" (1929) і "Леді Макбет Мценського повіту" ("Катерина Ізмайлова", 1932, нова ред. 1962) Д. Д. Шостаковича, які висували перед сов. муз.-театр. позовом ряд великих і серйозних новаторських завдань. Ці дві О. нерівноцінні за значенням. Якщо "Ніс" з його надзвичайним багатством вигадки, стрімкістю дійця та калейдоскопіч. миготінням гротесково загострених образів-масок був сміливим, часом зухвало зухвалим експериментом молодого композитора, то "Катерина Ізмайлова" - произв. майстра, що поєднує глибину задуму з стрункістю та продуманістю муз.-драматургіч. втілення. Жорстока, нещадна правда окреслення страшних сторін старого купеча. побуту, що спотворюють і спотворюють людську натуру, ставить цю О. в один ряд з великими творами русявий. реалізму. Шостакович багато в чому зближується тут із Мусоргським і, розвиваючи його традиції, надає їм нового, совр. звучання.

Перші успіхи у втіленні сов. теми в оперному жанрі відносяться до сер. 30-х pp. Мелодич. свіжість музики, що спирається на інтонац. лад рад. масової пісні, привернула до себе увагу О. "Тихий Дон" І. І. Дзержинського (1935). Це вир. послужило прообразом що склалася у 2-й пол. 30-х pp. "пісенної опери", в якій пісня була основним елементом муз. дряматургії. Пісня була вдало використана як драм. Показники образів в О. "В бурю" Т. Н. Хренникова (1939, нова ред. 1952). Але послідують. проведення принципів цього напряму призводило до спрощення, відмови від різноманітності та багатства засобів оперно-драм. виразності, накопичених віками. Серед О. 30-х років. на сов. тему як произв. великий драм. сили та високого мистецтва. майстерності виділяється "Семен Котко" Прокоф'єва (1940). Композитору вдалося створити рельєфні та життєво правдиві образи простих людей з народу, показати зростання та перековування їх свідомості під час революцій. боротьби.

Рад. оперна творчість цього періоду різноманітна і за змістом, і у жанровому відношенні. Совр. тематика визначала гол. напрямок його розвитку. Водночас композитори зверталися до сюжетів та образів із життя різних народів та історич. епох. Серед найкращих сов. О. 30-х рр. - "Кола Брюньйон" ("Майстер з Кламсі") Д. Б. Кабалевського (1938, 2-а ред. 1968), що відрізняється високим симф. майстерністю та тонким проникненням у характер франц. нар. музики. Прокоф'єв після "Семена Котка" написав коміч. О. "Заручини в монастирі" ("Дуенья", 1940) на сюжет, близький опері-буффа 18 ст. На відміну від ранньої його О. "Кохання до трьох апельсинів", тут діють не умовні театри. маски, а живі люди, наділені справжніми, правдивими почуттями, комедійний блиск та гумор поєднуються зі світлим ліризмом.

У період Великої Вітчизни. війни 1941-45 особливо посилилося значення патріотич. теми. Втілити героїч. подвиг сов. народу боротьби з фашизмом було гол. завданням всіх видів іск-ва. Події воєнних років отримали відображення і в оперній творчості сов. композиторів. Однак О., що виникли в роки війни і під безпосереднім її враженням, виявилися здебільшого художньо-неповноцінними та поверхово трактують тему. Більше означає. О. на воєн. тему було створено трохи пізніше, коли утворилася вже відома "тимчасова дистанція". Серед них виділяються "Сім'я Тараса" Кабалевського (1947, 2-а ред. 1950) та "Повість про справжню людину" Прокоф'єва (1948).

Під впливом патріотич. підйому військових років народився задум О. "Війна і мир" Прокоф'єва (1943, 2-а ред. 1946, закінчать. ред. 1952). Це складне і багатоскладове за своєю драматургічною. концепції произв. поєднує героїч. нар. епопею з інтимною лірич. драмою. Композиція О. заснована на чергуванні монументальних масових сцен, написаних великими штрихами, з тонко та детально виписаними епізодами камерного характеру. Прокоф'єв виявляє себе у "Війні та світі" одночасом. і як глибокий драматург-психолог, і як художник могутнього епіч. складу. Історич. тема отримала високохудожніх мистецтв. втілення в О. "Декабристи" Ю. А. Шапоріна (пост. 1953): незважаючи на відомий недолік драматургіч. дієвості, композитору вдалося передати героїч. пафос подвигу борців із самодержавством.

період кін. 40-х – поч. 50-х pp. у розвитку сов. О. був складним та суперечливим. Поряд із означає. досягненнями у роки особливо сильно позначалося тиск догматич. установок, що призводило до недооцінки найбільших досягнень оперної творчості, обмеження творч. пошуків, іноді до підтримки малоцінних мистецтв. щодо спрощених творів. На дискусії з питань оперного т-ра, що відбулася в 1951, були піддані різкій критиці подібні "опери-одноденки", "опери дрібної думки і дрібних почуттів", підкреслювалася необхідність "оволодіння майстерністю оперної драматургії в цілому, усіма її компонентами". У 2-й пол. 50-х pp. настав новий підйом у житті сов. оперного т-ра, було відновлено несправедливо засуджені раніше О. таких майстрів, як Прокоф'єв і Шостакович, активізувалася робота композиторів над створенням нових оперних творів. Важливу позитивну роль у розвитку цих процесів відіграла постанова ЦК КПРС від 28 травня 1958 р. "Про виправлення помилок в оцінці опер "Велика дружба", "Богдан Хмельницький" та "Від щирого серця"".

60-70-ті роки. характеризуються інтенсивними пошуками нових шляхів у оперній творчості. Розширюється коло завдань, з'являються нові теми, інше втілення знаходять деякі з тим, до яких вже раніше зверталися композитори, більш сміливо починають застосовуватися разл. висловить. засоби та форми оперної драматургії. Однією з найважливіших залишається тема Окт. революції та боротьби за затвердження Рад. влади. В "Оптимістичній трагедії" А. Н. Холмінова (1965) отримують збагачений розвиток деякі сторони "пісенної опери", муз. форми укрупнюються, важливе драматургіч. значення набувають хору. сцени. Широко розвинений хор. елемент і в О. "Вірінея" С. М. Слонімського (1967), найбільш примітною стороною якої є оригінальне трактування нар.-пісенного матеріалу. Пісенні форми стали основою О. "Жовтень" В. І. Мураделі (1964), де, зокрема, зроблено спробу через пісню охарактеризувати образ В. І. Леніна. Проте схематизм образів, невідповідність муз. мови задуму монументальної нар.-героїч. О. знижують цінність цього твору. Нек-рыми т-рами було здійснено цікаві досвіди створення монументальних спектаклів на кшталт нар. масових дійств на основі театралізації произв. ораторіального жанру ("Патетична ораторія" Г. В. Свиридова, "Липнева неділя" В. І. Рубіна).

У трактуванні військ. теми намітилася тенденція, з одного боку, до узагальненості ораторіального плану, з іншого - до психологічної. поглиблення, розкриття подій всенар. значення, заломлених через сприйняття отд. особи. В О. "Невідомий солдат" К. В. Молчанова (1967) немає конкретних живих персонажів, дійові особи її - лише носії ідей всенар. подвигу. Др. підхід до теми уражає " Долі людини " Дзержинського (1961), де безпосередностей. Фабулою є одна людська біографія. Це вир. не належить, проте, творч. удачам сов. О., тема не розкрита повністю, музика страждає на поверхневий мелодраматизм.

Цікавим досвідом совр. лірич. О., посв. проблемам особистих відносин, праці та побуту за умов сов. насправді, є "не тільки любов" Р. К. Щедріна (1961). Композитор тонко використовує разл. типи частушкових наспівів і нар. інстр. награшів для характеристики побуту та персонажів колгоспного села. О. "Мертві душі" того ж композитора (за М. В. Гоголем, 1977) відрізняється гострою характеристичністю музики, влучним відтворенням мовленнєвих інтонацій у поєднанні з пісенністю нар. складу.

Нове, оригінальне рішення історич. теми дано в О. "Петр I" А. П. Петрова (1975). Діяльність великого перетворювача розкривається у низці картин широкого фрескового характеру. У музиці О. проступає зв'язок із русявим. оперною класикою, водночас композитор користується гостросовр. засобами досягнення яскравих театр. ефектів.

У жанрі коміч. О. виділяється "Приборкання норовливої" В. Я. Шебаліна (1957). Продовжуючи лінію Прокоф'єва, автор поєднує комедійне початок із ліричним і хіба що воскресає форми і загальний дух старої класич. О. у новому, совр. зовнішності. Мелодич. яскравістю музики відрізняється коміч. О. "Безрідний зять" Хренникова (1967; у 1-й ред. "Фрол Скобеєв", 1950) на русявий. історико-побутовий сюжет

Однією з нових тенденцій оперній творчості 60-70-х гг. є посилений інтерес до жанру камерної О. для невеликої кількості дійових осіб або моноопери, в якій всі події показані через призму індивідуального свідомості одного персонажа. До цього типу належать "Записки божевільного" (1967) та "Білі ночі" (1970) Ю. М. Буцко, "Шинель" та "Коляска" Холмінова (1971), "Щоденник Ганни Франк" Г. С. Фріда (1969) та ін.

Рад. О. відрізняється багатством та різноманітністю нац. шкіл, які при спільності основних ідейно-естетич. принципів мають кожна своїми особливими ознаками. Після перемоги Окт. революції набула нового етапу свого розвитку укр. О. Важливе значення зростання нац. оперного т-ра України мала пост. видатного произв. укр. оперної класики "Тарас Бульба" М. В. Лисенка (1890), що вперше побачив світ у 1924 (в ред. Л. В. Ревуцького та Б. Н. Лятошинського). У 20-30-х роках. з'являється низка нових О. укр. композиторів на сов. та історич. (З історії нар. Революц. Рухів) теми. Однією з найкращих сов. О. того часу про події Громад. війни була О. "Щорс" Лятошинського (1938). Різноманітні завдання ставить у своїй оперній творчості Ю. С. Мейтус. Здобули популярність його О. "Молода гвардія" (1947, 2-а ред. 1950), "Зоря над Двиною" ("Північні зорі", 1955), "Вкрадене щастя" (1960), "Брати Ульянови" (1967). Пісенний хор. епізоди становлять сильний бік героїко-історич. О. "Богдан Хмельницький" К. Ф. Данькевича (1951, 2-а ред. 1953). Пісенною мелодикою насичені О. "Мілана" (1957), "Арсенал" (1960) Г. І. Майбороди. До оновлення оперного жанру та різноманітним драматургіч. Рішенням прагне В. С. Губаренко, який дебютував у 1967 О. "Загибель ескадри".

У багатьох народів СРСР нац. оперні школи виникли або досягли повного розвитку лише після жовт. революції, що принесла їм політичне життя. та духовне визволення. У 20-х роках. утвердилася вантаж. оперна школа, класич. зразками якої стали "Абесалом і Етері" (закінчена в 1918) і "Даїсі" (1923) З. П. Паліашвілі. У 1926 було завершено і пост. О. "Тамар Цбієрі" ("Підступна Тамара", 3-я ред. Під назв. "Дареджан Цбієрі", 1936) М. А. Баланчівадзе. Перша велика вірменська О.- "Алмаст" А. А. Спендіарова (пост. 1930, Москва, 1933, Єреван). У. Гаджибеков, який почав ще 1900-х гг. боротьбу створення азерб. музичного т-ра (мугамна О. "Лейлі та Меджнун", 1908; муз. комедія "Аршин мал алан", 1913, та ін), написав у 1936 велику героїко-епіч. О. "Кер-огли", що стала поряд з "Нергіз" A. M. M. Магомаєва (1935) основою нац. оперного репертуару в Азербайджані Значить. що у формуванні азерб. О. зіграла також "Шахсенем" Р. М. Глієра (1925, 2-а ред. 1934). Нац. О. у Закавказьких республіках спиралася на фольклорні витоки, теми нар. епосу та героїч. сторінок свого нац. минулого. Ця лінія нац. епіч. О. була продовжена на інший, більш совр. стилістіч. основі в таких произв., як "Давид-бек" A. Т. Тиграняна (пост. 1950, 2-я ред. 1952), "Саят-Нова" А. Г. Арутюняна (1967) - у Вірменії, "Десниця великого майстри" Ш. М. Мшвелидзе і "Міндія" О. В. Тактакішвілі (обидві 1961) - в Грузії. Однією з найпопулярніших азерб. О. стала "Севіль" Ф. Амірова (1952, нов. ред. 1964), в якій особиста драма переплітається з подіями всенар. значення. Темою становлення Рад. влади у Грузії посв. О. "Викрадення місяця" Тактакішвілі (1976).

У 30-х роках. було закладено основи нац. оперного т-ра республіках Порівн. Азії та Казахстані, у деяких народів Поволжя і Сибіру. Істот. допомога у створенні своєї нац. О. надали цим народам русявий. композитори. Перша узб. О. "Фархад і Ширін" (1936) була створена В. А. Успенським на основі однойм. Театр. п'єси, що включала нар. пісні та частини мугамів. Шлях від драми з музикою до О. був характерний для низки народів, які не мали розвиненої в минулому проф. муз. культури. народ. муз. драма "Лейлі та Меджнун" послужила основою для О. тієї ж назви, написаної в 1940 Глієром совм. з узб. композитором-мелодистом Т. Джаліловим. Міцно пов'язав свою діяльність із узб. муз. культурою А. Ф. Козловський, який створив нац. матеріалі велику історію. О. "Улугбек" (1942, 2-а ред. 1958). С. А. Баласанян – автор перших тадж. О. "Повстання Осі" (1939, 2-я ред. 1959) і "Коваль Кова" (совм. з Ш. Н. Бобокалоновим, 1941). Перша кирг. О. "Айчурек" (1939) створена В. А. Власовим та В. Г. Фере совм. з А. Малдибаєвим; пізніше ними ж були написані "Манас" (1944), "Токтогул" (1958). Муз. драми та опери Є. Г. Брусиловського "Киз-Жибек" (1934), "Жалбир" (1935, 2-а ред. 1946), "Ер-Таргін" (1936) започаткували казах. музичний театр. Створення туркм. муз. театру датується постановкою опери А. Г. Шапошнікова "Зохре та Тахір" (1941, нова ред. совм. з В. Мухатовим, 1953). Надалі той самий автор написав ще ряд О. на туркм. нац. матеріалі, у т. ч. совм. з Д. Овезовим "Шасенем і Гаріб" (1944, 2-а ред. 1955). У 1940 році з'явилася перша бурят. О. - "Енхе - булат-батор" М. П. Фролова. У розвиток муз. т-ра у народів Поволжя і Далекого Сходу зробили внесок також Л. К. Кніппер, Г. І. Літинський, Н. І. Пейко, С. Н. Ряузов, Н. К. Чемберджі та ін.

Водночас уже з кін. 30-х pp. у цих республіках висуваються свої талановиті композитори із представників корінних національностей. В галузі оперної творчості плідно працює Н. Г. Жиганов, автор перших тат. О. "Качкін" (1939) та "Алтинчач" (1941). Одна з найкращих його О.-"Джаліль" (1957) здобула визнання і за межами Тат. РСР. Значить. досягненням нац. муз. культури належать "Біржан і Сара" М. Т. Тулебаєва (1946, Казах. РСР), "Хамза" C. Б. Бабаєва і "Проделки Майсари" С. А. Юдакова (обидві 1961, Узб. РСР), "Пулат і Гульру" (1955) і "Рудаки" (1976) Ш. С. Сайфіддінова (Тадж. РСР), "Брати" Д. Д. Аюшеєва (1962, Бурят. АРСР), "Горці" Ш. Р. Ча-лаєва ( 1971, Даг. АРСР) та ін.

У оперній творчості білорус. композиторів чільне місце посіла сов. тема. Революції та Грожд. війні посв. О. "Михась Підгірний" Є. К. Тикоцького (1939), "У пущах Полісся" А. В. Богатирьова (1939). Боротьба білорус. партизанів у період Великої Вітчизни. війни отримала відображення в О. "Алеся" Тикоцького (1944, в нов. ред. "Дівчина з Полісся", 1953). У цих произв. широко використаний білорус. фольклор. На пісенному матеріалі заснована і О. "Квітка щастя" А. Є. Туренкова (1939).

У період боротьби за Рад. владу в прибалтійських республіках було здійснено пост. перших латиш. О. - "Банюта" А. Я. Калніня (1919) та оперна дилогія "Вогонь і меч" Яніса Медіня (1-а частина 1916, 2-а частина 1919). Разом з О. "У вогні" Калниня (1937) ці произв. стали основою нац. оперного репертуару у Латвії. Після вступу Латв. республіки у СРСР оперній творчості латиш. композиторів отримують відображення нові теми, оновлюються стилістика та муз. мова О. Серед совр. сов. латвій. О. користуються популярністю "До нового берега" (1955), "Зелений млин" (1958) М. О. Заріня, "Золотий кінь" А. Жилінськіса (1965). У Литві засади нац. оперного т-ра було закладено на поч. 20 ст. творами М. Петраускаса - "Біруте" (1906) та "Егле - королева вужів" (1918). Перша сов. літів. О. - "Село біля маєтку" ("Пагінерай") С. Шимкуса (1941). У 50-х роках. з'являються О. на історич. ("Піленай" В. Ю. Клови, 1956) та суч. ("Маріте" А. І. Рачюнаса, 1954) теми. Новий етап у розвитку літів. О. представляють "Плути, що заблукали" В. А. Лаурушаса, "На роздоріжжі" В. С. Палтанавічюса (обидві 1967). В Естонії вже в 1906 році була посада. О. "Сабіна" А. Г. Лемби (1906, 2-а ред. "Дочка Лембіту", 1908) на нац. сюжет із музикою, заснованою на ест. нар. мелодії. В кін. 20-х рр. з'явилися ін. оперні произв. того ж композитора (у т. ч. "Діва пагорба", 1928), а також "Вікерці" Е. Аава (1928), "Каупо" А. Відро (1932) та ін. Тверда і широка база для розвитку нац. О. була створена після вступу Естонії до СРСР. Однією з перших ест. сов. О. є "Пюхаярв" Г. Г. Ернесакса (1946). Совр. тематика отримала відображення в О. "Вогні помсти" (1945) та "Співач свободи" (1950, 2-я ред. 1952) Е. А. Каппа. Новими пошуками відзначені "Залізний дім" Е. М. Тамберга (1965), "Лебединий політ" В. Р. Торміса.

Пізніше почала розвиватися оперна культура у Молдавії. Перші О. на молд. мовою та на нац. сюжети з'являються лише у 2-й пол. 50-х pp. Популярністю користується "Домника" А. Г. Стирчі (1950, 2-а ред. 1964).

У зв'язку з широким розвитком засобів масової комунікації у 20 ст. з'явилися спеціальні види радіоопери і телеопери, створювані з урахуванням специфич. умов сприйняття під час слухання по радіо чи з екрана телевізора. У заруб. країнах був написаний ряд О. спеціально для радіо, в т.ч. , "Дон Кіхот" Ібера (1947). Деякі з цих О. йшли і на сцені (напр., "Колумб"). Телеопери писали Стравінський ("Потоп", 1962), Б. Мартіну ("Одруження" і "Чим люди живі", обидві 1952), Кшенек ("Обчислено і зіграно", 1962), Менотті ("Амал і нічні гості", 1951) "Лабіринт", 1963) та ін великі композитори. У СРСР радіо- і телеопери як спеціальні види произв. не набули широкого поширення. Спеціально написані для телебачення опери В. А. Власова та В. Г. Фере ("Відьма", 1961) та В. Г. Агафоннікова ("Анна Снєгіна", 1970) носять характер поодиноких дослідів. Рад. радіо та телебачення йдуть шляхом створення монтажів і літ.-муз. композицій або екранізації відомих оперних виробів. класич. та суч. авторів.

Література:Сєров А. Н., Долі опери в Росії, "Російська сцена", 1864, No 2 і 7, те ж, у його кн.: Вибрані статті, т. 1, М.-Л., 1950; його ж, Опера у Росії російська опера, " Музичний світло " , 1870, No 9, те, у його кн.: Критичні статті, т. 4, СПБ, 1895; Чешихін Ст, Історія російської опери, СПБ, 1902, 1905; Енгель Ю.. В опері, М., 1911; Ігор Глібов (Асаф'єв Би. Ст), Симфонічні етюди, П., 1922, Л., 1970; його ж, Листи про російську оперу і балет, "Тижневик петроградських держ. академічних театрів", 1922, No 3-7, 9-10, 12-13; його ж, Опера, в кн.: Нариси радянської музичної творчості, т. 1, М.-Л., 1947; Богданов-Березовський Ст М., Радянська опера, Л.-М., 1940; Друскін М., Питання музичної драматургії опери, Л., 1952; Ярустовський Би., Драматургія російської оперної класики, М., 1953; його ж, Нариси з драматургії опери ХХ століття, кн. 1, М., 1971; Радянська опера. Збірник критичних статей, М., 1953; Тигранов Р., Вірменський музичний театр. Нариси та матеріали, т. 1-3, Е., 1956-75; його ж, Опера та балет Вірменії, М., 1966; Архімович Л., Украпнська класична опера, До., 1957; Гозенпуд A., Музичний театр у Росії. Від витоків до Глінки, Л., 1959; його ж, Російський радянський оперний театр, Л., 1963; його ж, Російський оперний театр ХІХ століття, т. 1-3, Л., 1969-73; його ж, Російський оперний театр на рубежі XIX і XX століть та Ф. І. Шаляпін, Л., 1974; його ж, Російський оперний театр між двома революціями, 1905-1917, Л., 1975; Ферман Ст Е., Оперний театр, М., 1961; Бернандт Р., Словник опер, вперше поставлених чи виданих у дореволюційній Росії та СРСР (1736-1959), М., 1962; Хохловкіна A., Західноєвропейська опера. Кінець XVIII – перша половина XIX століття. Нариси, М., 1962; Смольський Би. З, Білоруський музичний театр, Мінськ, 1963; Ліванова Т. Н., Оперна критика в Росії, т. 1-2, вип. 1-4 (вип. 1 совм. з Ст Ст Протопоповим), М., 1966-73; Конен Ст, Театр і симфонія, М., 1968, 1975; Питання оперної драматургії, (зб.), ред.-упоряд. Ю. Тюлін, М., 1975; Данько Л., Комічна опера у XX столітті, Л.-М., 1976.

Опера - жанр вокального музично-драматичного мистецтва. Її літературно-драматична основа – лібрето (словесний текст). Аж до середини XVIII ст. у композиції лібретто панувала певна схема, зумовлена ​​однотипністю музично-драматичних завдань. Тому те саме лібретто часто використовувалося багатьма композиторами. Пізніше лібрето стали створюватися лібреттистом у співдружності з композитором, що повніше забезпечує єдність дії, слова та музики. Починаючи з ХІХ ст. деякі композитори самі створювали лібретто своїх опер (Г. Берліоз, Р. Вагнер, М. П. Мусоргський, у XX ст. – С. С. Прокоф'єв, К. Орф та інші).

Опера - це синтетичний жанр, що поєднує в єдиній театральній дії різні види мистецтв: музику, драматургію, хореографію (балет), образотворче мистецтво (декорації, костюми).

Розвиток опери був із історією культури людського суспільства. Вона відображала гострі проблеми сучасності – соціальну нерівність, боротьбу за національну незалежність, патріотизм.

Опера як особливий вид мистецтва з'явилася наприкінці XVI в. в Італії під впливом гуманістичних ідей доби італійського Відродження. Першою вважають оперу композитора Я. Пері "Еврідіка", поставлену 6 жовтня 1600 р. у флорентійському палаці Пітті.

З італійською національною культурою пов'язане походження та розвиток різних типів опери. Це опера-серіа (серйозна опера), написана на героїко-міфологічний чи легендарно-історичний сюжет із переважанням сольних номерів, без хору та балету. Класичні зразки подібної опери створив А. Скарлатті. Жанр опери-буффа (комічної опери) виник у XVIII ст. на основі реалістичних комедій та народно-пісняної творчості як вид демократичного мистецтва. Опера-буффа значно збагатила вокальні форми в операх, з'явилися різні типи арій та ансамблів, речитатив, розгорнуті фінали. Творцем цього жанру був Дж. Б. Перголезі («Служниця-пані», 1733).

З розвитком німецького національного музичного театру пов'язана німецька комічна опера - зінгшпіль, в якій спів та танці чергуються з розмовними діалогами. Віденський зінгшпіль відрізнявся складністю музичних форм. Класичний зразок зінгшпиля – опера В. А. Моцарта «Викрадення з сералю» (1782).

Французький музичний театр подарував світу наприкінці 20-х років. ХІХ ст. так звану «велику оперу» - монументальну барвисту, що поєднує історичний сюжет, пафос, драматизм із зовнішньою декоративністю та сценічними ефектами. Дві традиційні гілки французької опери - лірична комедія та комічна опера - були пройняті ідеями боротьби з тиранією, відданості високому обов'язку, ідеями Великої французької революції 1789-1794 рр. Для французького театру тим часом характерний жанр «опера-балет», де балетні сцени рівноцінні вокальним. У російській музиці прикладом такого спектаклю є «Млада» М. А. Римського-Корсакова (1892).

Великий вплив в розвитку оперного мистецтва справила творчість Р. Вагнера, Дж. Верді, Дж. Пуччіні (див. Західноєвропейська музика XVII-XX ст.).

Перші опери у Росії з'явилися торік у 70-х гг. XVIII ст. під впливом ідей, що виражалися у прагненні правдиво зобразити народне життя. Опери були п'єси з музичними епізодами. У 1790 р. відбулася вистава під назвою «Початкове управління Олега», з музикою К. Каноббіо, Дж. Сарті та В. А. Пашкевича. Певною мірою це уявлення вважатимуться першим взірцем музично-історичного жанру, настільки поширеного надалі. Опера у Росії формувалася як демократичний жанр, у музиці використовувалися значною мірою побутові інтонації, народні пісні. Це опери «Мельник - чаклун, ошуканець і сват» М. М. Соколовського, «Санкт-петербурзький вітальня» М. А. Матинського та В. А. Пашкевича, «Смітники на підставі» Є. І. Фоміна, «Скупий» , «Нещастя від карети» (одна з перших російських опер, де порушені проблеми соціальної нерівності) Пашкевича, «Сокіл» Д. С. Бортнянського та ін. (див. Російська музика XVIII – початку XX ст.).

З 30-х років. ХІХ ст. Російська опера входить у свій класичний період. Основоположник російської оперної класики М. І. Глінка створив народно-патріотичну оперу «Іван Сусанін» (1836) та казково-епічну «Руслан і Людмила» (1842), започаткувавши тим самим початок двом найважливішим напрямкам російського музичного театру: історичній опері та чарівно- епічної. А. С. Даргомижський створив першу в Росії соціально-побутову оперу "Русалка" (1855).

Епоха 60-х років. викликала подальше піднесення російської опери, який був пов'язаний із творчістю композиторів «Могутньої купки», П. І. Чайковського, перу якого належать 11 опер.

Внаслідок визвольного руху у Східній Європі в XIX ст. складаються національні оперні школи. З'являються вони й у багатьох народів дореволюційної Росії. Представниками цих шкіл були: в Україні – С. С. Гулак-Артемовський («Запорожець за Дунаєм», 1863), М. В. Лисенко («Наталка Полтавка», 1889), в Грузії – М. А. Баланчівадзе («Дареджан» підступна» 1897), в Азербайджані - У. Гаджибеков («Лейлі та Мед-жнун», 1908), у Вірменії - А. Т. Тигранян («Ануш», 1912). Розвиток національних шкіл протікало під сприятливим впливом естетичних принципів російської оперної класики.

Найкращі композитори всіх країн завжди відстоювали демократичні засади та реалістичні принципи оперної творчості у боротьбі проти реакційних течій. Їм були далекі ходульність і схематизм у творчості композиторів-епігонів, натуралізм і безідейність.

p align="justify"> Особливе місце в історії розвитку опери належить радянському оперному мистецтву, яке склалося після Великої Жовтневої соціалістичної революції. Радянська опера за своїм ідейним змістом, темами та образами є якісно новим явищем в історії світового музичного театру. У той самий час вона продовжує розвивати класичні традиції оперного мистецтва минулого. У своїх творах радянські композитори прагнуть показати правду життя, розкрити красу та багатства духовного світу людини, вірно та різнобічно втілити великі теми сучасності та історичного минулого. Радянський музичний театр складався як багатонаціональний.

У 30-ті роки. виникає так зване «пісенне» напрямок. Це «Тихий Дон» І. І. Дзержинського, «У бурю» Т. М. Хренникова та ін. ) З. З. Прокоф'єва, «Леді Макбет Мценського повіту» (1932, нова ред. - «Катерина Ізмайлова», 1962) Д. Д. Шостаковича. Створено яскраві зразки національної класики: "Даїсі" 3. П. Паліашвілі (1923), "Алмаст" А. А. Спендіарова (1928), "Кер-огли" Гаджибекова (1937).

У радянській опері відбито героїчна боротьба радянського народу під час Великої Вітчизняної війни 1941 -1945 рр.: «Сім'я Тараса» Д. Б. Кабалевського (1947, 2-а ред. - 1950), «Молода гвардія» Ю. С. Мей (1947, 2-я ред. – 1950), «Повість про справжню людину» Прокоф'єва (1948) та ін.

Вагомий внесок у радянську оперу зробили композитори Р. М. Гліер, В. Я-Шебалін, В. І. Мураделі, А. Н. Холмінов, К-В. Молчанов, С. М. Слонімський, Ю. А. Шапорін, Р. .К. Щедрін, О. В. Тактакішвілі, Е. А. Капп, Н. Г. Жиганов, Т. Т. Тулебаєв та інші.

Опера як багатогранний твір включає різні виконавські компоненти - оркестрові епізоди, масові сцени, хори, арії, речитативи та ін. д. Роль її в музичному театрі аналогічна ролі монологу в драматичному спектаклі, але арії, особливо в опері, звучать значно частіше, більшість дійових осіб в опері мають індивідуальну арію, для головних же дійових осіб композитор найчастіше складає їх кілька.

Існують такі різновиди арій. Одна з них - арієта вперше з'явилася у французькій комічній опері, потім набула широкого поширення і звучить у більшості опер. Арієтта відрізняється простотою та пісенним характером мелодії. Для аріозо характерна вільна форма викладу та декламаційно-пісенний характер. Каватину властивий найчастіше лірико-оповідальний характер. За формою каватини бувають різноманітні: поряд із простою, як каватина Берендея із «Снігуроньки», зустрічаються і складніші за формою, наприклад каватину Людмили з «Руслана та Людмили».

Кабалетта – різновид легкої арії. Зустрічається у творчості В. Белліні, Дж. Россіні, Верді. Відрізняється ритмічним малюнком, що постійно повертається, ритмічною фігурою.

Арією іноді називається також інструментальна п'єса з співучою мелодією.

Речитатив - своєрідний спосіб співу, близький до співучої мелодійної декламації. Будується на підвищення і пониження голосів, заснований на мовних інтонаціях, акцентах, паузах. Початок бере від манери виконання народними співаками епічних, поетичних творів. Виникнення та активне використання речитативу пов'язане з розвитком опери (XVI-XVII ст.). Речитативна мелодія будується вільно і значною мірою залежить від тексту. У процесі розвитку опери, зокрема італійської, визначилися два типи речитативів: сухий речитатив та акомпанований. Перший речитатив виконується «говіркою», у вільному ритмі та підтримується окремими витриманими акордами в оркестрі. Цей речитатив зазвичай застосовується у діалогах. Акомпанований речитатив мелодійніший і виконується в чіткому ритмі. Оркестрове супроводження досить розвинене. Такий речитатив, як правило, передує арії. Виразність речитативу широко використана у класичних та сучасних музичних жанрах - опері, опереті, кантаті, ораторії, романсі.

твір - музично-театралізована вистава, заснована на синтезі слова, сценічної дії та музики. Виникла Італії межі XVI і XVII ст.

Відмінне визначення

Неповне визначення ↓

ОПЕРА

італ. оpera – твір), жанр театрального мистецтва, музично-драматична вистава, заснована на синтезі слова, сценічної дії та музики. У створенні оперного спектаклю беруть участь представники багатьох професій: композитор, режисер, письменник, який складає драматичні діалоги та репліки, а також лібретто (короткий зміст); художник, який оформляє сцену декораціями та складає костюми персонажів; осветители і багато інших. Але визначальну роль опері грає музика, котра виражає почуття персонажів.

Музичними «висловлюваннями» персонажів в опері є арія, аріозо, каватина, речитатив, хори, оркестрові номери та ін. Партія кожного персонажа пишеться для певного голосу – високого чи низького. Найвищий жіночий голос – сопрано, середній – мецо-сопрано, найнижчий – контральто. У чоловіків-співаків це відповідно тенор, баритон та бас. Іноді оперні спектаклі включають балетні сцени. Розрізняють історико-легендарні, героїко-епічні, народно-казкові, лірико-побутові та ін опери.

Опера зародилася Італії межі 16 і 17 ст. Музику для опер писали В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Дж. Россіні, В. Белліні, Г. Доніцетті, Дж. Верді, Р. Вагнер, Ш. Гуно, Ж. Бізе, Б. Сметана, А. Дворжак , Дж. Пуччіні, К. Дебюссі, Р. Штраус та багато інших великих композиторів. Перші російські опери було створено на другий пол. 18 ст. У 19 ст. Російська опера пережила яскравий розквіт у творчості М. А. Римського-Корсакова, М. І. Глінки, М. П. Мусоргського, П. І. Чайковського, 20 ст. - С. С. Прокоф'єва, Д. Д. Шостаковича, Т. Н. Хренникова, Р. К. Щедріна, А. П. Петрова та ін.

Відмінне визначення

Неповне визначення ↓

Поділіться з друзями або збережіть для себе:

Завантаження...